アンディ・ウォーホル | |
|---|---|
1980年のウォーホル | |
| 生まれる | アンドリュー・ウォーホラ・ジュニア (1928年8月6日)1928年8月6日ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国 |
| 死亡 | 1987年2月22日(1987年2月22日)(58歳) ニューヨーク市、米国 |
| 埋葬地 | ペンシルベニア州ベテルパークのセント・ジョン・ザ・バプティスト・ビザンチン・カトリック墓地 |
| 教育 | カーネギー工科大学 |
| 活動年数 | 1949–1987 |
| 知られている |
|
| 注目すべき作品 |
|
| 動き | ポップアート |
| パートナー | ジェド・ジョンソン(1968–1980) |
| サイン | |
| Webサイト | https://warholfoundation.org/ |
アンディ・ウォーホル( / ˈ w ɔːr h ɒ l /ⓘ ;アンドリュー・ウォーホル・ジュニア; 1928年8月6日 - 1987年2月22日) は、アメリカの芸術家、映画製作者であった。20世紀後半の最も重要な芸術家として広く認められている[ n 1 ]ウォーホルの作品は、絵画、映画製作、写真、出版、パフォーマンスアートポップアートの中心人物であるマスメディア、セレブ文化の関係性を探求し、日常的な消費財ハイカルチャーとロウカルチャーの伝統的な境界に挑戦した15分間の名声という表現を広めたと言われている。
ピッツバーグで労働者階級のルーシン移民の両親のもとに生まれたウォーホルは、ニューヨークで商業アーティストとしてキャリアをスタートさせ、その後ファインアートへ転向した。初期のシルクスクリーン作品でよく知られているのは、 「キャンベルのスープ缶」(1962年)や「マリリン・ディプティク」(1962年)である。1960年代半ば、ウォーホルは「ブロウ・ジョブ」(1964年)や「エンパイア」(1965年)といった実験映画の制作に力を注ぎ始めた。その後、 「チェルシー・ガールズ」(1966年)、「フォー・スターズ」(1967年) 、「ブルー・ムービー」(1969年)など、ウォーホル・スーパースターと呼ばれる入れ替わり立ち替わりの個性を持つグループをフィーチャーしたアンダーグラウンド映画を多数監督した。彼のスタジオであるファクトリーは、ドラァグクイーン、詩人、ボヘミアン、ミュージシャン、裕福なパトロンを集め、前衛的な実験の中心地となった。ウォーホルはまた、影響力のあるロックバンド、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのマネージメントも行っており、彼らはウォーホルのマルチメディアイベント「エクスプローディング・プラスティック・インエヴィタブル(1966-67)」で演奏した。
1968年の暗殺未遂事件を生き延びたウォーホルは、ファクトリーをビジネスへと発展させた。ウォーホルは雑誌『インタビュー』を創刊し、劇『ポーク』 (1971年)をプロデュースし、 『アンディ・ウォーホルの哲学』(1975年)や『ポピズム』 (1980年)といった著書を出版した。また、 『毛沢東』 (1972年 - 1973年)や『最後の晩餐』 (1985年 - 1986年)といった絵画シリーズを制作し、肖像画の制作も依頼した。さらに、『アンディ・ウォーホルのTV』(1980年 - 1983年)や『アンディ・ウォーホルの15分間』(1985年 - 1987年)といったテレビ作品にも進出した。ウォーホルは自身の社会生活を写真や日々の録音を通して綿密に記録し、死後に『アンディ・ウォーホルの日記』 (1989年)として出版した。 1987年、胆嚢手術を受けた後、58歳で 不整脈のため死去した。
ウォーホルは「美術市場の先駆者」と評され、彼の作品のいくつかは史上最高額の絵画に数えられている。[ 1 ] [ 2 ] 2013年には、「シルバー・カー・クラッシュ(二重災害)(1963年)」が1億500万ドルで落札された。2022年には、「ショット・セージ・ブルー・マリリン(1964年)」が1億9500万ドルで落札され、これはオークションでアメリカ人アーティストの作品として史上最高額となった。ウォーホルは数多くの回顧展、書籍、ドキュメンタリー映画の題材となっている。ピッツバーグのアンディ・ウォーホル美術館には彼の作品とアーカイブの膨大な常設コレクションがあり、単独のアーティストに特化した美術館としては米国最大である。

ウォーホルは、1928年8月6日にペンシルベニア州ピッツバーグで生まれました。[ 3 ]彼はオンドレイ・ウォーホラ(アンドリュー・ウォーホラ・シニアとしてアメリカ化、1889年 - 1942年) [ 4 ]とジュリア・ウォーホラ(旧姓 ザヴァッカ、1891年 - 1972年)の4番目の子供であった。彼の両親はオーストリア=ハンガリー帝国のミコ(現在のスロバキア北東部ミコヴァ)からの労働者階級のルシン移民であった[ 5 ]。[ 6 ] [ 7 ]
1912年、ウォーホルの父は米国に移住し、炭鉱で仕事を見つけた。[ 8 ]妻は9年後の1921年に彼に加わった。[ 9 ]家族はピッツバーグのオークランド地区のビーレン通り55番地に住み、後にドーソン通り3252番地に住んだ。[ 10 ]彼らはルーシ派カトリック教徒で、聖ヨハネ・クリソストム・ビザンチン・カトリック教会に通っていた。ウォーホルには、ポール(1922年 - 2014年)とジョン(1925年 - 2010年)の2人の兄と、マリア( 1912年、幼少期に死去)の姉がいた。[ 7 ] [ 8 ]ウォーホルの甥のジェームズ・ウォーホラは、児童書のイラストレーターとして成功した。[ 12 ]
8歳の時、ウォーホルは連鎖球菌感染症にかかり、それが猩紅熱につながった。[ 13 ]治療用の抗生物質がなかったため、病気はリウマチ熱へと進行し、最終的には神経疾患であるシデナム舞踏病(聖ヴィトゥスの踊りとも呼ばれる)を発症した。[ 13 ]時には寝たきりになり、学校を休まされることもあった。彼は絵を描いたり、ハリウッド雑誌からスクラップブックを作ったり、母親が買ってくれた漫画本から画像を切り取ったりして日々を過ごした。[ 14 ] [ 7 ]彼はまた、家族が持っていたコダック・ベビーブラウニースペシャルカメラを使うのが好きで、彼の写真に対する情熱に気づいた父親と兄弟たちは、地下室に彼のために暗室を作った。 [ 15 ]

1937年にウォーホルがホームズ学校で美術の授業を始めたとき、彼の美術教師は彼の才能を見出し、ピッツバーグのカーネギー研究所の土曜日のデッサンの授業に彼を受け入れた。[ 16 ] 1942年に彼の父親はウェストバージニア州の炭鉱から出た汚染水を飲んで亡くなった。[ 7 ]
ウォーホルは学校で優秀な成績を収め、スコラスティック・アート・アンド・ライティング賞を受賞した。[ 17 ] [ 7 ] 1945年にシェンリー高校を卒業後、ピッツバーグのカーネギー工科大学に入学し、商業美術を専攻した。在学中、ウォーホルはキャンパスのモダンダンスクラブとボザール協会に参加した。[ 18 ] [ 19 ]また、学生美術雑誌「カノ」のアートディレクターを務め、1948年には表紙、1949年には誌面いっぱいのイラストを手がけた。[ 20 ] [ 21 ]これらは彼の最初の2つの出版された作品だと考えられている。[ 21 ]ウォーホルは1949年に絵画デザインの美術学士号を取得した。[ 22 ]
1949年6月にカーネギー工科大学を卒業したあと、ウォーホルは同級生のフィリップ・パールスタインとともにニューヨークへ移った。[ 23 ] [ 24 ]彼らはイースト・ヴィレッジのトンプキンス・スクエア・パークに近いセント・マークス・プレイスの6階建てのアパートに住んでいた。[ 23 ]ニューヨーク滞在2日目にウォーホルは前年のニューヨークへの短い訪問中に会っていたグラマー誌のアートディレクター、ティナ・フレデリックスを訪ねた。 [ 25 ]彼はカーネギー工科大学で完成した仕事のポートフォリオを提示し、フレデリックスはそれを好意的に受け取り、オーケストラの小さな絵を10ドルで自分のコレクション用に購入した。[ 26 ] [ 27 ]彼女はその後ウォーホルに靴のイラストレーションを依頼し、何度か試みた後、彼の絵は採用された。[ 28 ]グラマー誌は、キャサリン・ゾンターク、ヘイゼル・M・ウッド、マーゴット・クラーク、パトリシア・カーテン、マリア・マンズ、エリザベス・ウェストンによる6つの個別の記事で構成される「成功とは何か?」という主要特集に添えて、ウォーホルの靴のイラストのページと「成功の階段」を登る人々を数ページ掲載した。[ 29 ] [ 28 ]こうして彼の商業アーティストとしてのキャリアが始まった。
ウォーホルは、グラマー、マドモアゼル、ヴォーグ、ハーパーズ バザーなどの著名なファッション雑誌に雇われ、1950年代を通して多くの広告を制作しました。[ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]この時期に、ギャラリストのアレクサンダー・イオラスがウォーホルを発見し、1952年にニューヨークのヒューゴ・ギャラリーで彼の初の個展「アンディ・ウォーホル:トルーマン・カポーティの著作に基づく15点の絵」を企画したと言われています。 [ 34 ] [ 35 ]
ウォーホルは1953年から1954年にかけてインテリア誌の表紙を数枚デザインした。 [ 36 ] [ 37 ] 1954年、ウォーホルはニューヨークのヴィト・ジャッロのロフト・ギャラリーで複数回作品を展示した。[ 38 ] ARTnewsはウォーホルが「独自の線画スタイルを開発した」と評し、その技法は「線は途切れているが、空間は曇っていない」ものの、ネガの裏側のような効果を生み出すと指摘した。[ 39 ]彼の「にじみ線」技法は、版画と紙へのグラファイト・ドローイングの要素を組み合わせたものだった。[ 26 ] 1年以内に、当時イースト34丁目の鉄道アパートで働いていたウォーホルは、ジャッロを最初の有給スタジオ・アシスタントとして招いた。[ 38 ]
1955年、ウォーホルは靴メーカーのイスラエル・ミラーの広告デザインを始めた。[ 40 ] [ 41 ] 写真家のジョン・コプランズは、「アンディのように靴を描ける人は誰もいなかった。彼はそれぞれの靴に独特の雰囲気、トゥールーズ=ロートレック風の洗練された雰囲気を与えていたが、形とスタイルは正確に伝わり、バックルは常に正しい位置にあった」と回想している。[ 42 ] 1956年までに、ウォーホルの独特のスタイルはファッションイラストレーターとして広く知られるようになった。L.ミラーのための彼の絵は大きな注目を集め、彼は多忙を極めたため仕事を断らざるを得なかった。[ 43 ]
1956年のマドモアゼル誌のインタビューで、ウォーホルは商業美術と美術を融合させる自身のアプローチについて、「仕事で靴を描くたびに、自分自身のためにイラストを描いている」と述べている。彼は「仕事を得るには専門性が必要だ」と認めつつも、ニューヨークのアートディレクターのほとんどが「自由に何かできる機会を与えてくれる」ことに熱心だったと指摘している。[ 43 ]ウォーホルの個人的なイラストは、金箔で装飾された気まぐれな靴のデザインで、それぞれにトルーマン・カポーティ、ケイト・スミス、ジェームズ・ディーン、ジュリー・アンドリュース、エルヴィス・プレスリー、ザ・ザ・ガボールといった著名人が描かれていた。[ 44 ] [ 45 ]これらは1956年12月にニューヨークのボドリー・ギャラリーで展示され、1点50ドルから225ドルで販売された。[ 44 ] [ 46 ]
1956年、ニューヨーク近代美術館(MoMA)は保管スペースが限られていることを理由にウォーホルのドローイング「靴」の寄贈を丁重に断り、回収を求めた。しかし同年、彼の靴のドローイングの1つがMoMAの「Recent Drawings USA」グループ展に展示され、ウォーホルにとって初の美術館展示となった。[ 47 ] [ 48 ]同年、彼は友人で美術監督のチャールズ・リザンビーと共に世界中を旅し、数カ国で芸術と文化を学んだ。[ 49 ]京都滞在中、ウォーホルは実業家マダム・ヘレナ・ルビンスタインの様式化された肖像画を描いた。[ 50 ]
ウォーホルは、エピディアスコープで投影された写真をトレースするという方法を常用していた。[ 51 ]エドワード・ウォロウィッチの版画を使用したこれらの写真は、ウォーホルがしばしば大まかに輪郭をトレースし、影をハッチングする間に微妙な変化を遂げることになる。[ 52 ]ウォーホルは、1958年にサイモン&シュスターに提出したウォルター・ロスのパルプ小説『不滅』の表紙デザインにウォロウィッチの写真「タバコを吸う若い男」 ( 1956年頃)[ 53 ]を使用し、後には他の写真を絵画シリーズにも使用した。[ 54 ] [ 55 ]
アーティストとしての自身のプロモーションのため、ウォーホルは自費出版したイラストレーション集を制作・配布した。その中には『25 Cats Name Sam and One Blue Pussy』(1957年)や『A Gold Book』(1957年)などがあり、これらの本を潜在的な顧客や知り合いに配って仕事の依頼をした。[ 56 ] [ 57 ]彼は母親のジュリア・ウォーホルによるカリグラフィーを自分の絵に添えることが多かった。[ 58 ]
レコード産業の急速な拡大に伴い、RCAレコードはウォーホルを雇ってアルバムカバーや販促資料のデザインを依頼した。[ 59 ] [ 60 ] 1950年代後半には、ティファニーなどの高級広告クライアントのためにも働くようになった。[ 61 ]
伝統的なアーティストが他のアーティストの作品を購入しなかった時代に、ウォーホルは作品を集めました。[ 62 ]ギャラリーのアーティストは生き残るために、ウィンドウディスプレイなどの商業的な仕事をするのが一般的で、実名を使うことは好ましくなかったため避けていました。対照的に、ウォーホルは商業アーティストとして認知されるようになり、他のアーティストとの緊張関係が生じました。[ 62 ]この時期は彼のペルソナ形成において重要な時期でした。彼が作品についてコメントしたり、自分自身について話すことを頻繁に拒否し、インタビューでは「うーん、いいえ」「うーん、はい」といった返答にとどまり、しばしば他人に代弁させていたこと、そして彼のポップスタイルの進化さえも、ウォーホルがニューヨークのアート界の内輪から初めて無視された時期に遡ることができると考える人もいます。[ 63 ]

1960年、ウォーホルはマンハッタンのカーネギーヒル地区にあるレキシントン・アベニュー1342番地にあるビクトリア朝様式のタウンハウスを購入しました。[ 64 ]彼はその家を住居とスタジオの両方として使い、母親は地下のアパートに住んでいました。[ 65 ]
1961年までに、ウォーホルは「ニューヨークで最もスタイリッシュなウィンドウドレッサー、そしてトップクラスの靴イラストレーター」の一人として広く認知されるようになった。[ 65 ]彼の手描きのイラストは、ヴォーグ誌、ニューヨーク・タイムズ紙の社会面、そして彼のイラストが掲載されたエイミー・ヴァンダービルトのコンプリート・クックブック(1961年)などの出版物に定期的に掲載された。ちょうど写真イメージが商業メディアで手描きの作品を凌駕し始めた頃だった。[ 66 ] [ 67 ]その年の4月、彼のポップな絵画が、 5番街57丁目のボンウィット・テラー百貨店のウィンドウディスプレイに初めて展示された。[ 68 ] [ 65 ]春のドレスを着たマネキンの背景には、漫画や新聞広告を基にした5つの絵画、 「サタデーズ・ポパイ」、「リトル・キング」 、「スーパーマン」、 「ビフォー・アンド・アフター」 、「広告」が使われた。[ 69 ]
ウォーホルのキャリアにおける重要な転機は、彼がドル紙幣を描き始めたことであり、それが1962年の春にシルクスクリーンを始めるきっかけとなった。 [ 70 ]ウォーホルは、マンハッタンのグラフィックアート会社でマックス・アーサー・コーンからシルクスクリーンの版画技法を教わった。 [ 71 ] [ 72 ]ウォーホルはシルクスクリーン版画の先駆者とみなされることが多く、彼の技法はキャリアを通じてより精巧になっていった。[ 73 ]

1962年5月、ウォーホルはタイム誌の記事で、彼の最も持続的なモチーフであるキャンベルスープ缶の始まりとなる絵画「大きなキャンベルスープ缶と缶切り(野菜)」 (1962年)が取り上げられた。 [ 74 ]この絵画は、 1962年7月にハートフォードのワズワース・アセナウムで展示され、ウォーホルの美術館で初めて展示された作品となった。[ 75 ] 1962年7月9日、ロサンゼルスのフェラス・ギャラリーでウォーホルの展覧会が開かれ、「キャンベルスープ缶」が彼の西海岸での展覧会となった。[ 76 ] [ 77 ]
1962年11月、ウォーホルはニューヨークのエレノア・ウォードのステーブル・ギャラリーで展覧会を開催した。 [ 78 ]展示作品には、 《黄金のマリリン・モンロー》 、 《フレーバー・マリリン》とも呼ばれるマリリン・シリーズの8点、《マリリン・ディプティク》、《100個のスープ缶》、 《100個のコークボトル》 、《100枚のドル紙幣》が含まれていた。《黄金のマリリン・モンロー》は建築家フィリップ・ジョンソンによって購入され、MoMAに寄贈された。[ 79 ]
1962年12月、MoMAはポップアートに関するシンポジウムを開催し、ウォーホルをはじめとするアーティストたちが消費主義に「屈服した」として批判された。批評家たちはウォーホルが市場文化を公然と受け入れたことに愕然とし、それが彼に対する世間の評価の基調となった。 [ 80 ]翌年、ウォーホルは短命に終わった前衛ノイズバンド、ザ・ドラッズを結成した。このバンドにはラリー・プーンズ、ラ・モンテ・ヤング、ウォルター・デ・マリア、ジャスパー・ジョーンズ、クレス・オルデンバーグ、ルーカス・サマラスといったニューヨークのミニマルアートやプロトコンセプチュアルアート界の錚々たる面々が参加していた。[ 81 ]
1963年1月、ウォーホルは最初のスタジオであるイースト87丁目159番地の古い消防署を借り、そこで『Eight Elvises』(1963年)や『Triple Elvis』(1963年)などのエルヴィス・シリーズを制作した。 [ 82 ]これらの作品は、エリザベス・テイラーの肖像画シリーズとともに、その年の後半にロサンゼルスのフェラス・ギャラリーで行われた2回目の展覧会で展示された。[ 83 ] 1963年11月、ウォーホルはスタジオをイースト47丁目231番地に移し、そこはファクトリーとして知られるようになった。[ 84 ] [ 85 ]ウォーホルは、生産性を上げるためにアシスタントを活用し、こうした共同作業は彼のキャリアを通じて制作方法の特徴として残ることになった。この間、詩人のジェラルド・マランガは、 1964年にビリー・ネームによってアルミホイルと銀色の塗料で覆われたファクトリーでのシルクスクリーンと映画の制作を手伝いました。[ 86 ] [ 87 ]
ウォーホルは1964年にニューヨークのクイーンズで開催された世界博覧会のニューヨーク州館の美術作品を制作するよう依頼された芸術家の一人でした。 [ 88 ]彼は壁画「十三の最重要指名手配犯(1964年)」を制作しましたが、1964年4月の博覧会開幕前に政府関係者が絵に異議を唱えたため塗りつぶされました。[ 89 ] [ 88 ]その年の春、ウォーホルはステーブル・ギャラリーで2度目の個展を開催し、倉庫を模した商業用の箱を積み重ねて空間に散らばらせた彫刻を展示しました。[ 90 ] [ 91 ]その展覧会のために、ウォーホルは木箱を特注し、その上にシルクスクリーンのグラフィックを施しました。ブリロボックス、デルモンテピーチボックス、ハインツトマトケチャップボックス、ケロッグコーンフレークボックス、キャンベルトマトジュースボックス、モッツアップルジュースボックスの彫刻は、箱の大きさに応じて200ドルから400ドルで販売されました。[ 92 ]
ウォーホルのキャリアにおいて極めて重要な出来事となったのは、 1964年後半にポール・ビアンキーニのアッパー・イースト・サイド・ギャラリーで開催された「アメリカン・スーパーマーケット」展である。この展覧会は、典型的な小さなスーパーマーケットの環境として提示されたが、農産物、缶詰、肉、壁のポスターなど、そこにあるもののすべてが、彫刻家のクレス・オルデンバーグ、メアリー・インマン、ボブ・ワッツなど、当時の著名なポップ・アーティストによって制作された。ウォーホルは、赤いキャンベルのスープ缶が描かれた白無地の12ドルの紙製ショッピング・バッグをデザインした。[ 93 ]キャンベルのスープ缶の絵は1,500ドルで、サイン入りの缶は3つで18ドル、1つ6.50ドルで販売された。[ 93 ] [ 94 ]この展覧会は、ポップ・アートと、芸術とは何かという永遠の問いの両方を一般大衆に直接突きつけた最初の大規模イベントの1つであった。[ 95 ]
1964年11月、ウォーホルの最初のフラワーズ・シリーズがニューヨークのレオ・カステッリ・ギャラリーで展示された。 [ 96 ] 1965年5月、前作よりもサイズと色のバリエーションが豊富な2番目のフラワーズ・シリーズがパリのイリアナ・ゾンナベンド・ギャラリーで展示された。[ 97 ] [ 98 ]この旅行中に、ウォーホルは映画に集中するために絵画から引退すると発表した。[ 99 ] [ 100 ]ウォーホルは従来の絵画に反対するという意識的な決断を下し、もはや絵画を信じていないと述べた。[ 101 ]美術商アイヴァン・カープの牛を描くという提案に応えて、ウォーホルは牛の壁紙を制作し、 1966年4月の展覧会でレオ・カステッリ・ギャラリーの壁を覆った。[ 102 ]
1966年11月、ウォーホルはブルックリンのアブラハム&ストラウス百貨店に雇われ、マース・マニュファクチャリング・カンパニーの「ペイント・ユア・オウン・ドレス」コレクションのプロモーションを行った。このコレクションには、絵筆と水彩絵の具の箱が付いた白い紙のドレスが含まれていた。 [ 103 ] [ 104 ]実演では、ウォーホルはニコをモデルにして店内で2着のドレスを装飾し、ブルックリン美術館に寄贈した。 [ 105 ]実験ロック・グループ、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのマネージャーとして、ウォーホルは1966年と1967年にマルチメディア・ハプニング「エクスプローディング・プラスチック・インエヴィタブル」の主要な構成要素としてドレスを取り上げ、また、彼らのデビュー・アルバム「ザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンド&ニコ(1967年)」の資金提供も行った。[ 106 ] [ 107 ]
「 15分間の名声」というフレーズは、アンディ・ウォーホルの言葉で、つかの間の名声に対する彼の考えを要約したものです。このフレーズが初めて登場したのは、1967年のタイム誌の記事で、ウォーホルは現代アートと文化の急速な台頭の中で「誰もが15分間有名になる日」が来ると予言していました。[ 108 ]この概念は、ウォーホルの「スーパースター」と結び付けられることが多く、1960年代半ばから1970年代前半にかけてウォーホルが身を寄せていたボヘミアンやカウンターカルチャーの奇人変人たちのことで、ベイビー・ジェーン・ホルツァー、ブリジッド・バーリン、オンディーヌ、イーディ・セジウィック、イングリッド・スーパースター、ニコ、インターナショナル・ベルベット、メアリー・ウォロノフ、ヴィヴァ、ウルトラ・バイオレット、ジョー・ダレサンドロ、キャンディ・ダーリング、ホリー・ウッドローン、ジャッキー・カーティス、ジェーン・フォースなどがいました。[ 109 ] [ 110 ] [ 111 ]これらの人々はファクトリー映画に参加し、バーリンやホルツァーのようにウォーホルと生涯の友人となった者もいた。ニューヨークのアートやアンダーグラウンド映画界の重要人物、例えばキュレーターのヘンリー・ゲルツァーラーや映画監督のジョナス・メカス、ジャック・スミスなどもウォーホルの1960年代の映画に登場し、幅広い芸術界とのつながりを強調している。あまり知られていないのは、後に著名となる作家のデイヴィッド・ダルトン[ 112 ]、写真家のスティーブン・ショア[ 113 ]、アーティストのビッベ・ハンセン[ 114 ]など若い協力者を彼が奨励していたことである。

1967年、ウォーホルは版画制作と出版事業のためにファクトリー・アディションズを設立した。[ 115 ]ファクトリー・アディションズは、幅広い観客に向けて版画を複製するため、10点ずつ250部ずつのポートフォリオを複数出版した。これらはプロのスクリーン印刷機で印刷された。[ 95 ]
ウォーホルは1967年のカンヌ映画祭で映画『チェルシー・ガールズ』(1966年)を上映する予定だったが、「映画祭側が映画が長すぎる、技術的な問題があったと説明した」ため上映されなかった。[ 116 ]映画製作資金を調達するために、ウォーホルは大学で講演ツアーを行い、そこでアンダーグラウンド映画を上映し、観客の質問に答えた。[ 117 ]ウォーホルは1967年10月の西海岸の大学ツアー中に、俳優のアレン・ミジェットを派遣して自分のなりすましを演じさせた。 [ 117 ]ウォーホルは出演しなかった4つの大学に払い戻しを行い、1968年にキャンパスに戻った。[ 118 ] [ 119 ]
1968年2月、ウォーホルの初の個展がストックホルム近代美術館で開催されました。 [ 120 ]
1968年の暗殺未遂事件

1968年6月3日、急進的なフェミニスト作家ヴァレリー・ソラナスがファクトリーでウォーホルと美術評論家でキュレーターのマリオ・アマヤを銃撃した。 [ 121 ]ソラナスは銃撃事件以前、ファクトリーでは周縁的な人物だった。彼女はSCUM宣言[ 122 ]という分離主義フェミニストの冊子を執筆し、男性の排除を主張した。また、ウォーホルの映画『われは男』(1967年)にも出演した。[ 123 ]アマヤは軽傷で済み、同日中に退院した。[ 124 ]ウォーホルは襲撃により重傷を負い、かろうじて生き延びたが、2ヶ月近く入院していた。[ 125 ] [ 126 ]ソラナスは襲撃の数時間後に警察に出頭し、ウォーホルは「私の人生をコントロールしすぎていた」と述べた。[ 121 ] [ 127 ]その後、彼女は妄想型統合失調症と診断され、最終的に懲役3年の判決を受けました。[ 128 ]
撮影中にファクトリーにいたアシスタントのジェド・ジョンソンは[ 129 ] [ 125 ] 、ウォーホルを毎日病院に見舞い、二人は親密な関係になった。[ 130 ] [ 131 ] ウォーホルが退院して間もなく、ジョンソンはウォーホルの回復を助け、ウォーホルの病気の母親の世話をするために彼と一緒に住むようになった。[ 132 ]その年の夏、ウォーホルが入院している間、ポール・モリッシーが主な映画製作の責任を引き継ぎ、ジョー・ダレサンドロ主演の処女作『フレッシュ』(1968年)を監督した。[ 133 ] [ 134 ]
暗殺未遂事件はウォーホルの人生と芸術に甚大な影響を与えた。[ 135 ] [ 136 ] [ 135 ]翌年の2度目の手術の合併症で腹筋の修復が不十分となり、食事をする際に胃が膨張するのを防ぐため、生涯にわたって手術用コルセットを着用せざるを得なくなった。 [ 137 ]ファクトリーはより規制が厳しくなり、ウォーホルはそれを組織化された事業体にすることに注力した。彼はファクトリーを「普通のオフィス」に変えたのはモリッシーの功績だと述べている。[ 135 ]
撮影後
1968年8月、ウォーホルは、シャーロット・ブロンテの小説『ジェーン・エア』の映画化が中止になったプロジェクトに出資していたフィリップ・「フフ」・ヴァン・スコイ・スミスから8万ドルの訴訟を起こされた後、法廷に出廷した。 [ 138 ]法廷闘争は2年間続いたが、出資者が法廷に出廷しなかったことで終結した。[ 139 ]
ウォーホルはその秋に再び社交界に姿を現した。1968年9月、彼とウルトラ・ヴァイオレットは映画『真夜中のカーボーイ』の完成を祝うパーティーに出席した。[ 140 ] [ 141 ]映画にはファクトリーのメンバーが出演するパーティーシーンがあるが、これはウォーホルの入院中に撮影されたものである。[ 141 ]同月、ウォーホルはニコのアルバム『マーブル・インデックス』のリリースを記念してファクトリーでパーティーを主催した。[ 142 ]ウォーホル、ヴィヴァ、そしてウルトラ・ヴァイオレットは1968年11月10日付けのニューヨーク・タイムズ・マガジンの表紙にも登場した。[ 143 ]
1969年2月、ウォーホルと取り巻きはコロンビア映画との映画化契約の可能性について話し合うためロサンゼルスへ向かった。[ 144 ]常に写真に興味を持っていたウォーホルは、銃撃事件後の回復の様子をポラロイドカメラで記録した。 [ 145 ]彼の写真のうち数枚はエスクァイア誌の1969年5月号に掲載された。[ 146 ]彼は、遭遇した出来事を記録するために常にポラロイドカメラを持ち歩いていたことで有名になった。[ 147 ]最終的に、彼は1970年代に絵画制作を再開した際に、インスタント写真を使ってシルクスクリーンの肖像画を制作した。[ 148 ]
エロティック映画『ブルー・ムービー』(1969年)公開後、ウォーホルはイースト4番街62番地にあるフォーチュン劇場を借り、1969年6月25日から8月5日まで男性向けポルノ映画を上映した。 [ 149 ]このプロジェクトはジェラルド・マランガが自身の会社ポエトリー・オン・フィルムを通じて運営した。[ 149 ]劇場は「アンディ・ウォーホル劇場:ボーイズ・トゥ・アドア・ガロア」と呼ばれた。[ 150 ]劇場を借りて入場料を5ドルにするというアイデアを思いついたのはモリッシーだった。[ 149 ]
ウォーホルとイギリス人ジャーナリストのジョン・ウィルコックは1969年秋に『インタビュー』誌を創刊した。 [ 151 ]この雑誌は当初『inter/VIEW: A Monthly Film Journal』として発行された。数年後に改訂され、ウォーホルの社交生活とセレブリティへの関心を反映するようになった。[ 152 ]
1969年、ウォーホルはプロビデンスのロードアイランド・スクール・オブ・デザイン美術館の常設コレクションを用いた展覧会のキュレーションを依頼された。 [ 153 ] 1969年10月、ヒューストンのライス大学芸術研究所で「レイド・ザ・アイスボックス」展が開催された。1970年には、ニューオーリンズのアイザック・デルガード美術館を巡回し、その後ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン美術館で開催された。[ 154 ]

1960年代のウォーホル作品の成功とスキャンダルに比べると、1970年代初頭は彼がより起業家精神を帯びるようになり、はるかに静かな時代となった。彼は一般的に物静かで内気、そして几帳面な観察者とみなされていた。美術評論家のロバート・ヒューズは彼を「ユニオン・スクエアの白いモグラ」と呼んだ。[ 155 ]彼のファッションは、ウォーホルが「レザー・ルック」と呼んだものから、ブルックス・ブラザーズのシャツとネクタイ、デノワイエのブレザー、リーバイスのジーンズといった「ブルックス・ブラザーズ・ルック」へと進化した。[ 156 ] [ 157 ]
ウォーホルは映画製作にも進出し、「60年代に登場した最も有名で著名なポップアートの人物の一人」としての地位を確立した。[ 158 ]パサデナのパサデナ美術館は1970年に彼の大規模な回顧展を開催した。 [ 159 ]この展覧会はシカゴ現代美術館、オランダのアイントホーフェン市立ファン・アッベ美術館、パリ市立近代美術館、ロンドンのテート・ギャラリー、ニューヨークのホイットニー美術館を巡回した。[ 160 ] [ 161 ] 1971年のホイットニー美術館展では、ウォーホルの絵画の背景として、1966年の「牛の壁紙」が目立つように取り上げられた。 [ 162 ] [ 163 ]
1971年5月、ウォーホルの演劇作品『アンディ・ウォーホルのポーク』がニューヨークのラ・ママ実験劇場で初演された。 [ 164 ] 1971年8月にはロンドンのラウンドハウスに持ち込まれた。[ 165 ]
.jpg/440px-Andy_Warhol_–_dům_na_East_66th_Street_57,_Manhattan_(1974–1987).jpg)
1971年後半、ウォーホルとビジネスパートナーのポール・モリッシーはニューヨーク州ロングアイランドのモントークにある海辺の邸宅、エオセンを購入した。[ 166 ]彼らは1972年からこの敷地内の母屋を借り始めた。[ 167 ]リー・ラジウィル、ジャッキー・ケネディ、ローリング・ストーンズ、エリザベス・テイラー、トルーマン・カポーティ、ハルストンなどがこの邸宅の客だった。[ 168 ]
ウォーホルは、ローリング・ストーンズのアルバム『スティッキー・フィンガーズ』(1971年)のカバーコンセプトと写真撮影の両方を担当したとされている。[ 169 ]彼は1972年の第14回グラミー賞で最優秀アルバムカバー賞にノミネートされた。[ 170 ]
1972年、ウォーホルはコティ賞でハルストンのランウェイプレゼンテーションを企画した。[ 171 ]ウォーホルは政治に関心がないと思われていたが、1972年のジョージ・マクガヴァンの大統領選挙キャンペーンの資金集めのために、ポスター「 Vote McGovern 」(1972年)の展覧会に参加した。[ 172 ] [ 173 ]
ウォーホルと同棲中のボーイフレンド、ジェド・ジョンソンは、1972年11月にダックスフントの子犬、アーチーを飼いました。 [ 174 ] [ 2 ]ウォーホルはアーチーを溺愛し、スタジオ、パーティー、レストラン、ヨーロッパ旅行など、どこにでも連れて行きました。[ 6 ] [ 175 ]彼はジョンソン、アーチー、そして数年後に飼い始めた2匹目のダックスフント、エイモスの肖像画を描きました。[ 1 ]
ウォーホルはヨーロッパをより頻繁に旅行するようになり、パリへの愛着を抱くようになった。[ 176 ]ウォーホルはパリ左岸のシェルシュ・ミディ通りにビジネス・マネージャーのフレッド・ヒューズと共同でアパートを借りていた。[ 177 ] [ 178 ]
1972年10月、ウォーホルの作品はテキサス州コーパスクリスティのサウステキサス美術館の開館記念展に展示された。[ 179 ] 1972年から1973年にかけて、ウォーホルはニューヨークの2つのギャラリー、ノードラー&カンパニーとレオ・カステッリ・ギャラリー、および美術収集家のピーター・ブラントの資金提供を受けて、中国共産党指導者毛沢東の肖像画シリーズを制作した。[ 180 ] [ 181 ] 1974年2月、毛沢東の肖像画はパリのガリエラ美術館に設置された。 [ 182 ]
1974年、ウォーホルとジョンソンはマンハッタンのレノックス・ヒル地区、イースト66丁目57番地にあるネオ・ジョージアン様式のタウンハウスに引っ越しました。 [ 183 ] この頃、ウォーホルはパーティーへの参加により、公の場での存在感が著しく高まっていました。1974年、彼は「みんなが飽きて私について書くのをやめてくれるように、私は頻繁に出かけ、あらゆるパーティーに参加しようとします」と述べています。[ 184 ]

ウォーホルは、ママス&パパスのジョン・フィリップス作曲のブロードウェイミュージカル「マン・オン・ザ・ムーン」の舞台装置をデザインした。この作品は1975年1月にニューヨークのリトルシアターで初演された。 [ 185 ] 1975年5月、ウォーホルはホワイトハウスでイラン国王モハンマド・レザー・パフラヴィーを偲んで開かれたジェラルド・フォード大統領の公式晩餐会に出席した。[ 186 ] 1975年9月、ウォーホルは著書『アンディ・ウォーホルの哲学 (From A to B & Back Again)』の出版記念ツアーで全米8都市を回り、その後イタリア、フランス、イギリスを訪れた。[ 187 ] [ 188 ]
1976年、ウォーホルと画家のジェイミー・ワイエスは、マンハッタンのコー・カー・ギャラリーから互いの肖像画を描くよう依頼された。[ 189 ] 1977年1月、ウォーホルはクウェートを訪れ、ダイアト・アブドゥラ・アル・サレム・ギャラリーでの個展のオープニングに出席した。[ 190 ] 1977年6月、ウォーホルはジミー・カーター大統領選挙運動に版画を提供した「就任式アーティスト」たちを称える特別レセプションに招待された。[ 191 ] 1977年、ウォーホルは美術収集家のリチャード・ワイズマンから、当時の一流アスリートの肖像画10点からなる「アスリート」の制作を依頼された。 [ 192 ]
1977年のスタジオ54 のオープンは、ニューヨークのナイトライフに新時代の到来を告げた。ウォーホルはしばしばスタジオ54で社交し、パーティーでの友人たちのドラッグまみれの行動を観察していた。[ 193 ] 1977年、ウォーホルは様々なポーズや性行為を行う男性のヌード写真(「風景」と呼ばれる)を撮り始め、これは後に「トルソス・アンド・セックス・パーツ」シリーズとして知られるようになった。[ 194 ] [ 195 ]撮影された男性のほとんどは、ハルストンの恋人ヴィクトル・ユーゴーがファクトリーに連れてきた街のハスラーや男娼だった。[ 196 ] [ 197 ]このことが、ヒューゴーとの友情を認めなかったジョンソンとウォーホルの関係に緊張をもたらした。[ 198 ] [ 199 ]「スタジオ54がオープンして、アンディの状況が変わりました。ニューヨークは最も退廃的な時期にあり、私は参加していませんでした。私はそのシーンが好きではありませんでしたし、居心地が悪かったのです。…アンディはただ時間を無駄にしていて、本当に腹が立ちました。…彼はただ、最も馬鹿げた人々と時間を過ごしていました」とジョンソンは語った。[ 200 ]

1979年、ウォーホルは出版社アンディ・ウォーホル・ブックスを設立し、有名な友人や知人を撮影した写真集『エクスポージャーズ』を出版した。 [ 201 ] 1979年11月、彼はアメリカで3週間の本のツアーに出発した。[ 202 ]
ウォーホルは肖像画の依頼を受け、新たな裕福なパトロンを集めることに多くの時間を費やした。パトロンにはイラン国王モハンマド・レザー・パフラヴィー、その妻ファラー皇后、その妹アシュラフ・パフラヴィー王女、ミック・ジャガー、ライザ・ミネリ、ダイアナ・ロス、ブリジット・バルドーなどが含まれる。[ 203 ] [ 204 ] 1979年11月、ホイットニー美術館で「アンディ・ウォーホル 70年代の肖像」展が開催された。[ 205 ] [ 206 ]批評家の中には、有名人や著名人の展示会を嫌う者もおり、表面的で安易で商業的であり、深みも主題の重要性の表れもないと評した。[ 207 ]
1980年代、ウォーホルは、1980年代のニューヨーク・アートの「強気相場」を席巻していた、多作な若手アーティストたち、例えばジャン=ミシェル・バスキア、ジュリアン・シュナーベル、デヴィッド・サールといったいわゆるネオ・エクスプレッショニストたち、そしてフランチェスコ・クレメンテやエンツォ・クッキといったヨーロッパのトランスアヴァンギャルド運動のメンバーたちと交流を深めた。彼はストリートでも高い評価を得ており、グラフィティ・アーティストのファブ・ファイブ・フレディは、キャンベルスープ缶で列車全体をペイントすることでウォーホルへのオマージュを捧げた。[ 208 ]

1980年にマンハッタンのユダヤ博物館で開催された展覧会「20世紀のユダヤ人10人の肖像」は批評家から酷評された。ユダヤ教やユダヤ人に興味がなかったウォーホルは、日記に「売れるだろう」と記していた。[ 207 ]
ニューヨーク美術アカデミーはウォーホルによって設立された。[ 209 ] 1980年に設立されたこの研究所の使命は「芸術家の養成における伝統的な方法を復活させること」であった。[ 210 ]共同創設者のスチュアート・ピヴァールによると、「何が起こったかというと、モダニズムが[ウォーホルにとって]退屈になったということだ…しかし彼の全体的な計画、つまり彼が本当に信じていたのは、近代は終わりを迎え、新古典主義の時代に入りつつあるということだった。」[ 210 ]
1981年、ウォーホルはピーター・セラーズ、ルイス・アレンと共同で「A No Man Show」というプロジェクトに取り組んだ。これはウォーホルをモデルにした等身大のアニマトロニクス・ロボットを使った移動舞台作品である。[ 211 ]アンディ・ウォーホル・ロボットとして知られるこの人形は、パフォーマンスの一環としてウォーホルの日記を読むように設計されており、機械化と作家性に対する彼の長年の関心を反映している。[ 212 ] [ 213 ]同時期にウォーホルは、ミッキーマウス、スーパーマン、アンクル・サムなどのキャラクターを現代の文化的アイコンとして再解釈した「Myths」シリーズ(1981年)も開発している。 [ 214 ]
ウォーホルはハリウッドの強烈な魅力にも魅了されていました。彼はかつてこう語っています。「ロサンゼルスが大好き。ハリウッドが大好き。本当に美しい。すべてがプラスチックみたいだけど、私はプラスチックが大好き。プラスチックになりたいんだ。」[ 215 ]ウォーホルは時折、ファッションショーのランウェイを歩き、ゾリ・エージェンシー、後にフォード・モデルズといった代理店を通じて商品の宣伝活動も行いました。[ 216 ]
1983年、ウォーホルはブルックリン橋100周年を記念するポスターのデザインを依頼され、同年のニューヨーク・アート・エキスポに寄稿した。[ 217 ] [ 217 ]また、 1983年4月にニューヨーク市のアメリカ自然史博物館で開催された展覧会「ウォーホルの動物たち:絶滅危惧種」のために、絶滅危惧種を描いたシルクスクリーン版画のシリーズも制作した。制作された150セットのうち、ウォーホルは10セットを野生生物保護団体に寄付し、募金活動を支援しました。[ 218 ] [ 218 ]
1984年のサラエボ冬季オリンピックに先立ち、ウォーホルはデイヴィッド・ホックニーやサイ・トゥオンブリーを含む15人のアーティストと共に、アート・アンド・スポーツ・コレクションにスピード・スケーター(1983)のプリントを寄贈しました。このイメージは後に大会の公式ポスターに使用されました。 [ 219 ]同じ年、ヴァニティ・フェアはウォーホルに、パープル・レイン(1984)とその関連映画の成功を報じる記事に添えるミュージシャン、プリンスの肖像画の制作を依頼しました。オレンジ・プリンス(1984)と題されたこの作品は、オレンジの背景に黒のスクリーン印刷された顔の特徴を緑と青のハイライトでアクセントをつけた、鮮やかなポップパレットで描かれたプリンスを特徴としています。[ 220 ]
1985年9月、ウォーホルとバスキアの合同展「Paintings」がトニー・シャフラージ・ギャラリーで開催され、酷評された。[ 221 ]その月、ウォーホルの懸念にもかかわらず、彼のシルクスクリーンシリーズ「Reigning Queens (1985)」がレオ・カステッリ・ギャラリーで展示された。[ 222 ]ウォーホルは日記にこう記している。「それらはヨーロッパだけのはずだった。ここでは誰も王室のことなど気にしないし、また酷評されるだろう。」[ 223 ]
1986年4月、ウォーホルの展覧会「10 Status of Liberty 」(1986年)が、自由の女神像の100周年を記念してパリのラヴィーニュ・バスティーユ画廊で開催され、カモフラージュと重層的な色彩で自由の象徴を表現した。[ 224 ]作品の1つは、1986年5月12日発行のニューヨーク・マガジンの表紙に使用された。[ 225 ]同年、ウォーホルは「恐怖のかつら」と鮮やかなコントラストが特徴的な新しいシリーズ「 Self-Portraits 」(1986年)を完成させ、1986年7月にロンドンのアンソニー・ドフェイ画廊で初公開された。 [ 226 ]
1987年1月、ウォーホルはミラノを訪れ、パラッツォ・デッレ・ステリーネで最後の展覧会「最後の晩餐」のオープニングに出席した。 [ 227 ]翌月、ウォーホルは1987年2月17日にニューヨークのトンネルで行われたコシン・サトウのファッションショーで、ジャズミュージシャンのマイルス・デイビスと共にモデルを務めた。 [ 228 ] [ 229 ]
ウォーホルは1973年に胆石と診断されましたが、病院を恐れて手術を頑なに拒否しました。[ 230 ]ウォーホルが手術を拒絶したため、担当の内科医デントン・コックスは日本から実験的な薬を入手しようと試みました。また、カイロプラクターと栄養士の指導を受け、小さな水晶を身につけることを勧められました。脱水症状に陥り、食事も摂れなくなったウォーホルは、1987年2月までに激痛に襲われました。[ 231 ]
ウォーホルは2月20日にマンハッタンのニューヨーク病院に入院し、 2月21日に胆嚢手術を受けた。 [ 232 ]執刀医のビョルン・ソービャルナルソンは、ウォーホルの胆嚢が「穿孔寸前」で、「感染が(ウォーホルの)腹部に広がる」危険があることを発見した。[ 231 ] 4時間に及ぶ手術後、2人の医師がウォーホルを訪ねた時には、ウォーホルは意識があり、歩き回ったり、電話をかけたり、テレビを見たりできた。[ 231 ]専属看護師のミン・チョーは翌朝4時30分にウォーホルの顔色が悪くなっているのに気づいたが、午前5時45分にウォーホルが「反応なし」になり顔色が青ざめるまで、病院の心停止チームに連絡しなかった。[ 233 ]ウォーホルは午前6時31分、突然の不整脈により死亡が宣告された。[ 234 ] [ 233 ]

ウォーホルの兄弟は遺体をピッツバーグに運び、トーマス・P・クンサック葬儀場で棺を開けた通夜が行われた。頑丈な青銅製の棺には金メッキの柵と白い布張りが施されていた。ウォーホルは黒のカシミアスーツ、ペイズリー柄のネクタイ、プラチナのかつらを着けていた。 [ 235 ]彼は小さな祈祷書と赤いバラを手にして横たわった。葬儀の典礼は1987年2月26日、ピッツバーグの北側にある聖霊ビザンチン・カトリック教会で行われた。ピーター・テイ神父が弔辞を述べた。[ 236 ]典礼の後、白いバラとアスパラガスのシダで覆われた棺はピッツバーグの南郊外ベセル・パークにある聖ヨハネ・ザ・バプティスト・ビザンチン・カトリック墓地に運ばれ、ウォーホルは両親の近くに埋葬された。[ 237 ]司祭は墓の脇で短い祈りを捧げ、棺に聖水を振りかけた。棺が下ろされる前に、ウォーホルの親友であり『インタビュー』誌のスタッフでもあったペイジ・パウエルが、2月号と3月号のコピーとエスティ ローダーのビューティフルオードパルファムを墓に捧げた。[ 238 ] [ 239 ]
ウォーホルの追悼式は1987年4月1日にマンハッタンのセント・パトリック大聖堂で行われた。 [ 240 ]式典には2,000人以上が出席し、中にはウォーホルの協力者や、ラクエル・ウェルチ、デビー・ハリー、ライザ・ミネリ、クラウス・フォン・ビューロー、カルバン・クラインなど多くの有名人も含まれていた。[ 241 ] [ 242 ]追悼の辞はジョン・リチャードソンとオノ・ヨーコが述べた。[ 242 ]その後、パラマウント・ホテル下のダイアモンド・ホースシュー・ナイトクラブで昼食会が開かれた。[ 243 ]
1987年4月、ニューヨーク州保健局は、ウォーホルが入院してから死亡する数時間前まで、ニューヨーク病院で適切なケアを受けていなかったという報告書を発表した。不適切なケアには、手術前に適切な検査を行わなかったこと、ウォーホルにアレルギー反応を起こした可能性のある抗生物質を投与したこと、水分過剰状態になったこと、カルテに正確な記録を何度も取らなかったことなどが含まれる。報告書によると、手術自体には問題はなかったという。[ 232 ]これを受けて、病院はウォーホルの看護のために雇われていた個人看護師を解雇し、彼女の監督を任されていた看護師に罰金を科した。[ 244 ]しかし、病院は看護上の不備はウォーホルの死を引き起こすほど重大ではないと主張した。[ 244 ]
1991年12月、ウォーホルの家族は、不整脈は不適切な治療と水中毒が原因であると主張し、ニューヨーク州最高裁判所のアイラ・ガマーマン判事の前で病院を相手取って不適切な治療を理由に訴訟を起こした。[ 245 ]この医療過誤訴訟はすぐに示談となり、ウォーホルの家族は金額を公表しないまま金銭を受け取った。[ 246 ]
手術前、医師たちはウォーホルが生き延びると予想していたが、彼の死後約30年を経て再評価したところ、ウォーホルの手術は当初考えられていたよりもリスクが高かったことを示す多くの兆候が示された。当時、ウォーホルは「通常の」手術で亡くなったと広く報道されていたが、彼の年齢、胆嚢疾患の家族歴、過去の銃創、そして手術前の数週間の健康状態といった要素を考慮すると、手術後の潜在的な死亡リスクは相当なものだったと思われる。[ 247 ]
1960年代初頭、ポップアート運動は複数のアーティストが独自に取り入れていた実験的な表現形式でした。ロイ・リキテンスタインをはじめとする先駆者たちは、後にこの運動の代名詞となる存在となりました。後に「ポップアートの法王」として名を馳せるウォーホルは、この新しいスタイルに目を向け、人気の高い主題をパレットに取り入れるようになりました。彼の初期の作品には、漫画や広告から引用したイメージが、絵の具の滴で手描きされています。この滴は、ウィレム・デ・クーニングのような成功した抽象表現主義者のスタイルを模倣したものです。
こうした始まりから、彼は後の作風と主題を発展させていった。当初は特徴的な主題に取り組んでいたが、ウォーホルは次第に独自のスタイルを追求し、芸術的プロセスから手作りの要素を徐々に排除していった。ウォーホルは絵画制作の技法としてシルクスクリーン版画をいち早く採用した。後期のドローイングはスライド投影からトレースしたものだった。ウォーホルには長年にわたり、ジェラード・マランガ、ロニー・カトローネ、ジョージ・コンドなど数人のアシスタントがおり、彼らはウォーホルの指示に従ってシルクスクリーンの複製版画を制作し、様々なバージョンやバリエーションを生み出した。[ 248 ] [ 249 ]
ウォーホルの最初のポップアートの絵画は1961年4月にニューヨークデパートのボンウィット・テラーのウィンドウディスプレイの背景として展示されました。[ 250 ] 1962年の初の大規模な展覧会では、ウォーホルは20年間昼食に食べていたと主張するキャンベルスープの有名な缶を描きました。[ 251 ]ウォーホルはドル紙幣、キノコ雲、電気椅子、缶、コカコーラの瓶、マリリン・モンロー、エルビス・プレスリー、エリザベス・テイラーなどの有名人、新聞の見出しなど、アメリカを象徴する物を描き始めました。彼の作品は人気が出て物議を醸しました。ウォーホルはコカコーラについて次のように述べています。
この国の素晴らしいところは、アメリカが、最も裕福な消費者が最も貧しい消費者と基本的に同じものを買うという伝統を始めたことです。テレビでコカ・コーラを見れば、大統領がコカ・コーラを飲んでいること、リズ・テイラーがコカ・コーラを飲んでいることが分かります。そして、考えてみて下さい、あなたもコカ・コーラを飲めるのです。コカ・コーラはコカ・コーラであり、どんなにお金を出しても、街角の浮浪者が飲んでいるコカ・コーラより美味しいコカ・コーラは買えません。どのコカ・コーラも同じで、どれも美味しいのです。[ 252 ]
1962年、ウォーホルは有名なマリリン・シリーズを制作しました。「フレーバー・マリリン」は、このサブシリーズの14枚のキャンバスから選ばれました。キャンバスの中には、ライフセーバー・キャンディーのフレーバーにちなんで名付けられたものや、背景の色で識別されるものもあります。[ 253 ]ウォーホルはコミカルな作品とシリアスな作品の両方を制作しました。題材はスープ缶や電気椅子など様々でした。ウォーホルは、有名人、日用品、あるいは1962年から63年の「デス・アンド・ディザスター」シリーズに見られるような自殺、自動車事故、災害など、あらゆる場面で同じ技法、つまり連続的に複製され、鮮やかな色彩で描かれたシルクスクリーンを用いました。[ 254 ]
1970年、ウォーホルの1960年代のスタジオからスクリーン印刷の材料がヨーロッパに持ち込まれ、「サンデーBモーニング」という名前で新しいシリーズのプリントが制作されました。[ 255 ]ウォーホルは当初250部限定のエディションに署名と番号を付けましたが、スタジオの従業員との論争の後、彼が提供したのと同じ写真ネガとカラーコードを使用して、無許可の署名なしのエディションがブリュッセルで制作されました。[ 256 ]これらの後のプリントには「サンデーBモーニング」または「ここに署名を追加してください」とスタンプされ、いくつかにはウォーホルの免責事項「これは私、アンディ・ウォーホルの作品ではありません」と書かれていました。[ 257 ]これらの中で最も広く知られているのは、1967年のマリリン・モンローのポートフォリオプリントで、2010年代まで制作され続けました。[ 258 ]サンデーBモーニング版は、フラワーズ、キャンベルスープI、キャンベルスープ缶II、金のマリリンモンロー、ドル紙幣など、他の作品にも発行されています。初期の版では裏面に黒の切手が押されていましたが、1980年代には青に変更されました。[ 259 ] [ 260 ]
1970年代に、ウォーホルは肖像画家へと進化し、著名人や社交界の人々の依頼を受けて肖像画を描くようになった。 [ 261 ] [ 206 ] 1974年、ユニオン・スクエア・ウェスト33番地の古いファクトリーで制作した最後の肖像画は、その2年前に他界した母親、ジュリア・ウォーホラのものである。[ 262 ]ブロードウェイ860番地の新しいファクトリーでは、1972年から74年の作品のフィンガーペインティングやジェスチャーの複雑さを捨て、よりすっきりとした合理化されたスタイルを採用した。これは、古いスタジオの乱雑さから新しいスタジオの開放性への移行を反映している。[ 262 ]ウォーホルが1975年から1976年の間に制作した多くの肖像画は、青やミント、ラベンダーのウォッシュの下に遠くを見つめる目をした、柔らかくパステル調の外観を共有している。このスタイルは、ミック・ジャガー、ジョー・マクドナルド、ロイ・リキテンスタイン、マリリン・カープ、マーシャ・ワイズマン、ドーダ・ヴォリディス、ティナ・フリーマン、キャロル・コールマンの描写を特徴づけた。 [ 262 ]
ウォーホルは依頼された肖像画だけを描いていたわけではない ― 肖像画以外の作品の中には、彼が描き始める前にディーラーから依頼されたものもあったが ― 彼のスタジオでの制作は、同じ強度と量で、60年代半ばのレベルに戻った。マオ・シリーズ(1972-73年)の後、彼は1974年に「ハンド・カラード・フラワーズ」を制作した。これは、黒のシルクスクリーンと手描きの水彩画で描かれた10点の花の版画のポートフォリオである。 [ 263 ] [ 264 ] 1975年、ウォーホルは「レディース・アンド・ジェントルメン」シリーズを完成させ、続いて1976年に「キャッツ・アンド・ドッグス」 、同年後半に「スカルズ」シリーズを制作した。 [ 265 ] 1977年、彼は「トルソス」シリーズをデビューさせ、続いて「シャドウズ」(1978-79年)を開始した。[ 266 ] [ 267 ]
1979年、ウォーホルはBMWアートカープロジェクトの第4弾として、BMW M1グループ4のレーシングバージョンのペイントを依頼された。 [ 268 ] 1978年には当初BMW 320iのペイントを依頼されたが、車種が変更されたため、その年のレースには出場できなかった。[ 269 ] [ 270 ] [ 271 ]ウォーホルは、技術者にスケールモデルのデザインを車に転写させるのではなく、自ら自動車に直接ペイントした最初のアーティストだった。[ 268 ]伝えられるところによると、車全体にペイントするのにかかった時間はわずか23分だった。[ 272 ] 1979年のル・マン24時間レースでは、レーシングカードライバーのエルヴェ・プーラン、マンフレッド・ヴィンケルホック、マルセル・ミニョーがこの車を運転した。[ 268 ]
ジャン=ミシェル・バスキア(1982年)[ 273 ]などの「酸化絵画」(別名「小便絵画」)も、 この文脈で注目に値します。これらの作品とその制作手段が、ウォーホルのファクトリーの雰囲気をどのように反映していたかにも注目することが重要です。元インタビュー編集者のボブ・コラセロは、ヴィクトル・ユーゴーが「オキザシオン」で「幽霊小便者」のように、ウォーホルとロニー・クトローネが銅絵の具で下塗りしたキャンバスに小便をしていたと回想しています。ウォーホルによると、カットローネのビタミンBが色彩をより美しくしていたとのことです。初期のウォーホルは、自分の尿を使うことがあり、それを面白がって絵を描くのを手伝ってくれる訪問者もいました[ 274 ] 。

長年にわたるシルクスクリーン、酸化、写真撮影の後、ウォーホルは筆を手に絵画制作に戻りました。1983年、ウォーホルはジャン=ミシェル・バスキアとフランチェスコ・クレメンテといったアーティストとのコラボレーションを開始しました。[ 275 ]ウォーホルとバスキアは1984年から1985年にかけて50点以上の大規模な共同作品を制作しました。[ 276 ]これらの作品が初公開された際には批判もありましたが、ウォーホルはそれらのいくつかを「傑作」と呼びました。[ 277 ]
1985年、ウォーホルはアミーガコンピュータを使ってデジタルアートを制作し、短編映画『ユー・アー・ザ・ワン』も制作した。[ 278 ]また、歌手のデビー・ハリーをモデルに、生放送でデモンストレーションも行った。[ 279 ]
ウォーホルはギャラリストのアレクサンダー・イオラスから、レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」を基にした作品の制作を依頼された。[ 280 ]彼の「最後の晩餐」展は、1987年に彼が亡くなる直前に開かれた。これは、アメリカ人アーティストによる宗教をテーマにした作品としては最大のシリーズである。[ 281 ]死の直前、ウォーホルはメルセデス・ベンツのための絵画シリーズ「カーズ」にも取り組んでいた。[ 282 ]
ウォーホルは版画、特にシルクスクリーンの作品で最もよく知られていますが、イラストレーターや製図家としても非常に優れた才能を持っていました。[ 283 ]初期の紙に描いたドローイングは、ブラインド・コンターや連続線描画に関連する技法を用いて、気楽さと即時性を表現しています。商業画家として、ウォーホルは「ブロッテッド・ライン」技法の先駆者となりました。これは、インクを紙に塗布し、まだ乾いていないうちに吸い取る技法で、初期の版画制作に似ています。[ 39 ]トレーシングペーパーとインクを用いることで、彼は基本的なイメージを繰り返し、単一のモチーフから無数のバリエーションを生み出すことができました。[ 26 ]
初期の作品の中で最もよく知られているのは靴のイラストレーションである。[ 45 ]彼の個人的な絵のいくつかは、Yum, Yum, Yum(食べ物がテーマ)やHo, Ho, Ho(クリスマスがテーマ)やShoes, Shoes, Shoesなど、小さな冊子に自費出版された。彼の最も批評家から高い評価を得ている絵本はA Gold Bookで、若い男性の繊細な絵を集めたもので、金箔でページを飾っているのが特徴である。[ 284 ]晩年の絵からは、彼の輝かしいキャリアを通じて磨かれた技能とテクニックがうかがえる。[ 283 ]
ウォーホルの最も有名な彫刻作品はブリロ・ボックスである。これは、ブリロ・ソープパッド24個を収納するために使われていた、ブランドロゴ入りの大きな段ボール箱を木製のレプリカにシルクスクリーンで印刷したものである。[ 285 ]ブリロのオリジナルのデザインは、商業アーティストのジェームズ・ハーヴェイによるものである。ウォーホルのブリロ・ボックスは、ハインツ・ケチャップやキャンベルのトマトジュースの箱も含まれていた「食料品用カートン」作品シリーズの一部であった。 [ 286 ]その他の有名な作品には、ヘリウムガスを充填した銀色のマイラー製の枕型風船「シルバー・クラウド」がある。「シルバー・クラウド」は、ウィロビー・シャープがキュレーションした巡回展「エア・アート」(1968~1969年)に展示された。また、ウォーホルは「クラウド」を、前衛振付家マース・カニンガムのダンス作品「レインフォレスト」 (1968年)のためにも翻案した。[ 287 ]
ウォーホルが1980年に制作した「インビジブル・スカルプチャー」は、ファクトリーの部屋の周囲に設置された防犯アラームで構成され、中央の何もない場所に向けられていた。[ 288 ]訪問者が中央の点に足を踏み入れると、すべてのアラームが同時に作動した。防犯アラームのない「インビジブル・スカルプチャー」のバージョンは、1984年にニューヨークのナイトクラブ「エリア」の「アート」テーマの一環として設置された。[ 288 ]
ウォーホルの生前、彼の作品は当初は手頃な価格でした。1965年には、「フラワーズ」シリーズの大型作品は約6,000ドルで販売され、小型版はわずか400ドルで入手できました。[ 263 ] 1970年代までに、ウォーホルは肖像画制作で収益を上げ、依頼された肖像画1点につき25,000ドル、割引価格の肖像画2点の場合は40,000ドルを請求していました。[ 206 ] [ 289 ]
ウォーホルの作品市場は、彼の生前、オークションで活況を呈し始めた。1970年、パーク・バーネット・ギャラリーで「キャンベルのスープ缶(ラベルが剥がれた)」(1962年)が6万ドルで落札され、当時存命のアメリカ人アーティストの作品としては公開オークションで最高額となった。[ 290 ] 1978年には「19セント」(1962年)が9万5000ドルで落札され、ウォーホルのオークション新記録を樹立した。この作品は1962年に1300ドルで購入された後、この価格で落札された。[ 266 ] [ 291 ]
1987年のウォーホルの死後も、作品の価値は大幅に上昇し続け、彼は世界の美術市場において最も安定した高収益を上げているアーティストの一人としての地位を確立しました。2014年だけでも、ウォーホルの作品はオークションで約5億6,900万ドルの取引高を記録し、その年の世界美術市場の6分の1以上を占めました。[ 292 ]時折の低迷にもかかわらず、彼の市場は長期的な回復力を示してきました。美術商のドミニク・レヴィは、ウォーホルの市場を「上り坂に引っ張られるシーソー」と表現し、価格は変動するものの、ピークと下落はそれぞれ前回よりも高い水準で起こると指摘しました。彼女はこのパターンを、新たなコレクターの継続的な流入によるものとし、異なる世代や人口統計の人々が定期的に市場に参入し、新たな需要を生み出した後、安定して次の関心のサイクルへと移行していくことを観察しました。[ 293 ]
ウォーホルが描いた有名人の画像は高値で取引されており、マリリン・モンローは今でも彼の最も象徴的な題材の1人である。1998年、「オレンジ・マリリン」 (1964年)が1,730万ドルで落札され、当時のウォーホル作品の最高額記録を更新した。 [ 294 ]アーティスト市場は2000年代も引き続き活況を呈した。2007年、コレクターのステファン・エドリスとゲイル・ニーソンが、「ターコイズ・マリリン」(1964年)を金融家のスティーブン・A・コーエンに私的取引で売却し、その価値は8,000万ドルと伝えられている。[ 295 ] 2007年5月、クリスティーズで「グリーン・カー・クラッシュ(グリーン・バーニング・カーI)」(1963年)が7,110万ドルで落札され、同じオークションで「レモン・マリリン」(1962年)が2,800万ドルで落札された。[ 296 ] 2009年11月、1ドル紙幣(1962年製)200枚がサザビーズで4380万ドルで落札されました。[ 297 ]
エルヴィス・シリーズはウォーホルの最も重要な作品群の一つであり、制作された22のバージョンのうち11が美術館のコレクションに収められている。[ 83 ] エルヴィス・プレスリーをガンマンのポーズで描いた「エイト・エルヴィス」(1963年)は、2008年にアニバーレ・ベルリンギエリによって約1億ドルで非公開で販売された。 [ 298 ]関連作品もオークションで好成績を上げており、2012年にサザビーズで3,700万ドルで販売された「ダブル・エルヴィス(フェラス・タイプ)」や、 2014年にクリスティーズで8,190万ドルで販売された「トリプル・エルヴィス(フェラス・タイプ)」がある。 [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ]
エリザベス・テイラーの肖像画もまた、非常に人気がある。2007年には、俳優ヒュー・グラントが以前所有していた「リズ(カラード・リズ) (1963年)」がクリスティーズで2,370万ドルで落札された。[ 302 ] [ 303 ] 2010年11月には、「メン・イン・ハー・ライフ(Men in Her Life )(1962年)」がフィリップス・ド・ピュリで6,340万ドルで、また「コカ・コーラ(4)(1962年)」がサザビーズで3,530万ドルで落札された。[ 304 ] [ 305 ] 2011年5月には、「リズNo.5(アーリー・カラード・リズ)」がフィリップスで2,690万ドルで落札された。[ 306 ] 2015年5月、クリスティーズでは『シルバー・リズ』(1963年、二連画)が2800万ドルで落札され、『カラード・モナ・リザ』 (1963年)は5620万ドルで落札された。 [ 307 ] [ 308 ]
ウォーホルの自画像も同様にオークションで好調な成績を収めている。2010年5月には、ファッションデザイナーのトム・フォードがかつて所有していた1986年制作の紫色の自画像がサザビーズで3,260万ドルで落札された[ 309 ] 。 2011年5月には、ウォーホルが1963年から1964年にかけて描いた初期の自画像がクリスティーズで3,840万ドルで落札され、1986年制作の赤色の自画像も同じオークションハウスで2,750万ドルで落札された[ 310 ] 。
2010年代初頭に行われたいくつかの大規模な売却により、ウォーホルは世界で最も価値のあるアーティストの一人としての地位をさらに確固たるものにした。2013年11月、ウォーホルのめったに展示されない二連画「シルバー・カー・クラッシュ(二重災害)(1963年)」がサザビーズで1億540万ドルで落札され、当時のウォーホルのオークション新記録を樹立した。[ 311 ] [ 254 ]同じ月、コカ・コーラ(3)(1962年)がクリスティーズで5730万ドルで落札された。[ 312 ] 2014年5月、クリスティーズで「レース・ライオット(1963年)」が6290万ドル、「ホワイト・マリリン(1962年)」が4100万ドルで落札された。[ 313 ]ウォーホルによるマーロン・ブランドの肖像画「Four Marlons(1966年)」は、2014年11月にクリスティーズで6960万ドルで落札された。[ 314 ]
ウォーホルの市場は2010年代後半から2020年代初頭にかけて世界的に拡大を続けました。同年、ヘッジファンドマネージャーの ケネス・C・グリフィンがプライベートセールで「オレンジ・マリリン」を約2億ドルで購入したと報じられています。 [ 315 ] 2022年3月には、シンワオークションで「シルバー・リズ(フェラスタイプ)」が23億円(1890万ドル)で落札され、日本のオークション記録を更新しました。[ 316 ] 2022年5月には、「ショット・セージ・ブルー・マリリン」(1964年)がクリスティーズで1億9500万ドルで落札され、オークション史上最高額のアメリカ美術作品となりました。[ 317 ]
エミリーとバートン・トレメインはウォーホルの初期のコレクターであり、最も影響力のある支持者の一人でした。彼らはウォーホルの作品を15点以上購入しました。その中には、現在ロンドンのテート・モダンに所蔵されている「マリリン・ディプティク」 ( 1962年)や、現在ワシントンD.C.のナショナル・ギャラリーに所蔵されている「ア・ボーイ・フォー・メグ」(1962年)などがあり、どちらも1962年にウォーホルのスタジオから直接購入されました。 [ 263 ] [ 266 ]ウォーホルは、彼らの支援と励ましへの感謝の気持ちとして、クリスマスプレゼントとして、トレメイン夫妻のニューヨークのアパートにマリリン・モンローの小さな頭部像を贈ったことがあります。 [ 318 ]
ロバート・スカルとエセル・スカルもウォーホルの初期の重要なパトロンであった。[ 319 ]エセル・スカルはウォーホルの最初の依頼による肖像画「エセル・スカル36タイムズ」(1963年)の題材となり、現在はメトロポリタン美術館のコレクションに収蔵されている。[ 319 ]
ウォーホルは「ビジネス・アート」のファンであり、著書『アンディ・ウォーホルの哲学 AからBへ、そして再び』の中でこう述べている。「私はビジネス・アートの道へ進んだ。アート・ビジネスマン、あるいはビジネス・アーティストになりたかった。ビジネスで成功するというのは、最も魅力的なアートだ」。彼が単なるビジネス・アーティストへと転落したことは、批判の対象となった。[ 320 ]しかし、後になって、ウォーホルの浅薄さと商業主義を「私たちの時代を最も鮮やかに映し出す鏡」と捉え、「ウォーホルは1970年代のアメリカ文化の時代精神の、抗しがたい何かを捉えていた」と主張する批評家もいる。[ 207 ]
ウォーホルは絵画やドローイングに加え、映画の監督・プロデュース、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのマネージメント、多数の著書の執筆に加え、オーディオ、写真、彫刻、演劇、ファッション、パフォーマンスアートなど、多様なメディアで作品を制作しました。芸術、商業、そして日常生活の境界を曖昧にする彼の能力は、彼の創造哲学の中核を成していました。「おそらくウォーホルの最大の魅力は、彼が私たちの世界に浸透し、それを要約する方法です。彼と私たちの日常生活を区別することは、事実上不可能であり、そもそも無意味です」と、アーティストのマウリツィオ・カテランは述べています。[ 321 ]

1963年から1968年の間に、ウォーホルはファクトリーの訪問者の短い白黒の「スクリーンテスト」ポートレートを含む600本以上のアンダーグラウンド映画を制作しました。 [ 322 ] [ 323 ]彼の映画の多くは、グリニッチビレッジのニューアンディウォーホルギャリックシアターとマンハッタンのミッドタウンにある55番街プレイハウスで初公開されました。[ 324 ] [ 325 ]
彼の初期の実験映画は、ごくありふれた日常生活を静かに観察した作品だった。『スリープ』(1964年)は、詩人ジョン・ジョルノが6時間眠る様子を捉えている。[ 326 ] 『キス』(1964年)は、様々なカップルがキスをする様子を映している。[ 327 ] 『イート』(1964年)は、芸術家のロバート・インディアナが45分間キノコを食べる様子を映している。[ 327 ] 35分間の『ブロウ・ジョブ』 (1964年)は、詩人ウィラード・マースからオーラルセックスを受けていると思われるデヴェレン・ブックウォルターの顔を連続して映した一枚のショットだが、カメラが下を向くことはなく、その証拠として映し出されている。[ 328 ]
これらの功績により、メカスはウォーホルに1964年のインディペンデント映画賞を授与した。これは「アンダーグラウンドのオスカー賞」であった。 [ 329 ]ニューズデイ紙のマイク・マグレディはウォーホルを「オフハリウッドの映画製作者セシル・B・デミル」と称賛した。 [ 329 ]ヴィレッジ・ヴォイス紙はウォーホルをニューヨークで「最もエキサイティングな」映画製作者の一人と呼んだ。[ 330 ]
1964年、ウォーホルはDCコミックスの許可なく『バットマン ドラキュラ』を制作・監督した。この作品は自身の展覧会でのみ上映された。バットマンシリーズのファンであったウォーホルにとって、この映画は「オマージュ」であり、露骨に大げさなバットマンの初登場作とされている。この映画は最近まで失われたと考えられていたが、2006年のドキュメンタリー映画『ジャック・スミスとアトランティスの破壊』で、そのシーンが長時間にわたって上映された。[ 331 ]
ウォーホルの1965年の映画『エンパイア』は、エンパイア・ステート・ビルを8時間にわたって映し出した作品であり、その直後にはアンソニー・バージェスの人気ディストピア小説『時計じかけのオレンジ』を原作とした『ビニール』(1965年)が公開された。彼の他の映画では、テイラー・ミード、ブリジッド・バーリン、イーディ・セジウィック、オンディーヌ、ニコ、インターナショナル・ベルベットといったファクトリーの常連メンバーによる即興の会話が描かれている。
_Joe_Dallesandro_and_Louis_Waldon_(1200_dpi).jpg/440px-Flesh_(1968)_Joe_Dallesandro_and_Louis_Waldon_(1200_dpi).jpg)
彼の映画『チェルシー・ガールズ』(1966年)は、1960年代に初めて広く人気を博し、映画評論家の注目を集めたアンダーグラウンド映画となった。[ 327 ]この映画は、2本の16ミリフィルムを同時に映写し、2つの異なる物語を交互に展開するという点で非常に革新的だった。映写室では、一方の映画の「物語」を説明するために音量を上げ、もう一方の映画の音量を下げていた。[ 332 ]
ウォーホルのスーパースターであるヴィヴァとルイス・ウォルドンがベッドで愛し合う問題を描いた、物議を醸した映画『ブルー・ムービー』(1969年)は、ウォーホルが監督を務めた最後の映画となった。 [ 333 ] [ 334 ]ポルノ黄金時代の重要な作品であり、当時は性行為に対する率直なアプローチが物議を醸した。[ 335 ] 2005年、『ブルー・ムービー』は30年以上ぶりにニューヨークで公開された。[ 336 ]
ウォーホルが1968年に瀕死の銃撃から回復する間、助監督のポール・モリッシーがファクトリー集団の映画製作のほとんどの作業を引き継いだ。[ 133 ]モリッシーは、『フレッシュ』(1968年)、『トラッシュ』(1970年) 、『ヒート』 (1972年)で、ウォーホル・ブランドの映画をより主流で物語中心のB級エクスプロイテーション映画へと導いた。[ 133 ]アンディ・ウォーホルの『ドラキュラ』(1973年)や『フランケンシュタイン』(1974年)を含むこれらの映画はすべてジョー・ダレサンドロが主演し、現在ではカルト的な古典と見なされている。ウォーホルがプロデュースした最後の映画『バッド』はキャロル・ベイカーが主演で、モリッシーとダレサンドロのどちらも出演していない。監督はウォーホルのボーイフレンドで、モリッシーの映画を何本か手伝っていたジェド・ジョンソンが務めた。[ 337 ]
ウォーホル監督作品のほとんどは、ウォーホル自身と彼の事業を運営していた周囲の人々によって流通から外されました。1984年、ウォーホルの支援を受けて、ホイットニー美術館とニューヨーク近代美術館はウォーホル作品の修復に着手し、それらは美術館や映画祭で時折上映されています。[ 323 ] 2022年、アンディ・ウォーホル美術館は、ユーザーが無料の美術館コンテンツを視聴したり、コレクションからウォーホル作品の一部をレンタルしたりできるストリーミングプラットフォーム「ウォーホルTV」の立ち上げを発表しました。[ 338 ]
ウォーホルの戯曲『アンディ・ウォーホルのポーク』は、 1971年5月にニューヨークのラ・ママ劇場で初演され、2週間上演された。 [ 339 ]この作品は、1971年8月にロンドンのラウンドハウス劇場でさらに長く上演された。 『ポーク』は、ブリジッド・バーリンとウォーホルの録音された会話に基づいている。バーリンは、自分と母親で社交界の名士であったハニー・バーリンとの電話での会話を録音したテープをウォーホルに聞かせた。[ 340 ] 1974年、ウォーホルはミュージカル『マン・オン・ザ・ムーン』の舞台装置をデザインした。[ 341 ]
1968年、ウォーホルはニューヨークのシュラフト・レストランのテレビコマーシャルを制作した。「アンダーグラウンド・サンデー」という適切なタイトルのアイスクリームデザートのコマーシャルである。 [ 342 ]ウォーホルは、彼のお気に入りのテーマである「何もない」についてのテレビスペシャルを夢見ており、それを「何もないスペシャル」 と名付けた。[ 337 ]その後、彼は3つのテレビ番組を制作した。「ファッション」(1979年 - 1980年)、「アンディ・ウォーホルのTV」(1980年 - 1983年)、そしてMTVシリーズの「アンディ・ウォーホルの15分間」(1985年 - 1987年)である。[ 343 ]

1963年、ウォーホルはニューヨークのプロトコンセプチュアルアートとミニマルアートコミュニティの著名なメンバーが参加した短命の前衛ノイズミュージックバンド、ザ・ドラッズを結成した。 [ 344 ]
1965年、ウォーホルはヴェルヴェット・アンダーグラウンドというバンドを採用し、彼らをマルチメディア・パフォーマンス・アート・ショー「エクスプローディング・プラスチック・イネヴィタブル」の重要な要素に据えた。 [ 345 ]ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのミュージシャンたちと関わるようになったのは、彼が音楽プロデューサーになりたいという願望を表明したことがきっかけであった。[ 346 ] [ 347 ]ウォーホルとポール・モリッシーはバンドのマネージャーを務め、彼らをニコに紹介し、ニコはウォーホルの要請でバンドと共演することとなった。[ 348 ]ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのマネージャーをしていた頃、ウォーホルは自身が上映する映画の前で演奏する際、バンドのメンバー全員に黒ずくめの服を着せていた。[ 349 ]
1966年、彼は彼らのファーストアルバム『ヴェルヴェット・アンダーグラウンド&ニコ』を「プロデュース」し、アルバムアートワークも担当した。アルバム制作への彼の実質的な参加は、スタジオ使用料を支払った程度であった。[ 350 ]
バンドの最初のアルバムの後、ウォーホルとバンドリーダーのルー・リードはバンドの方向性について意見の相違が深まり、ウォーホルは1967年に解雇された。[ 351 ] [ 352 ] 1989年、リードとジョン・ケイルは1972年以来初めて再結成し、ウォーホルへのトリビュートとしてコンセプトアルバム『ソングス・フォー・ドレラ』の作曲、演奏、録音、リリースを行った。 [ 353 ] 2019年10月、ウォーホルの1975年の著書『アンディ・ウォーホルの哲学:AからBへ、そしてまた戻る』に基づいた、リードによる未公開の音楽のオーディオテープがピッツバーグのアンディ・ウォーホル美術館のアーカイブで発見されたと報じられた。[ 354 ]
ウォーホルは、イラストレーターとして活動していた1950年代から、様々なアーティストのアルバム・ジャケットを数多くデザインしている。彼がデザインしたアルバム・ジャケットには、ジョー・ニューマン・オクテットの『 I'm Still Swinging 』 (1955年)、ケニー・バレルの『 Blue Lights, Vols. 1 & 2』 (1958年) 、ジョン・ワロウィッチの『This Is John Wallowitch!!!』 (1964年) 、ローリング・ストーンズの『Sticky Fingers』(1971年)と『 Love You Live』(1977年)、ジョン・ケイルの『The Academy in Peril 』(1972年)、ダイアナ・ロスの『Silk Electric』(1982年)、アレサ・フランクリンの『 Aretha』(1986年)などがある。[ 355 ] [ 356 ]
1984年、ウォーホルはカーズのミュージックビデオ「Hello Again」の共同監督を務め、バーテンダー役でビデオに出演した。[ 357 ] [ 358 ] 1986年、ウォーホルはキュリオシティ・キルド・ザ・キャットのミュージックビデオ「Misfit」の共同監督を務め、ビデオにカメオ出演した。[ 359 ] [ 360 ]

1950年代後半から、ウォーホルは自身の作品を綴じていないポートフォリオをいくつか制作した。1957年には、彼の製本された作品集『25 Cats Name Sam and One Blue Pussy』がシーモア・ベルリン社によって印刷された。[ 56 ]ベルリン社はまた、ウォーホルの他の自費出版作品集、『A Gold Book』(1957年)や『Wild Raspberries』(1959年)も印刷した。[ 361 ] [ 362 ]ウォーホルの作品集『A La Recherche du Shoe Perdu 』(失われた靴を求めて)は、彼の「商業アーティストからギャラリーアーティストへの移行」を象徴するものである。[ 363 ]このタイトルは、フランスの作家マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』のタイトルをウォーホルが言葉遊びで翻案したものである。[ 363 ] 作品を生み出すため、これらの作品集の大部分は、彼のイラストに注目を集めるために人々に配布されることを目的として印刷された。[ 57 ]
名声を得た後、ウォーホルは商業的に出版された数冊の本を「執筆」しました。
ウォーホルはタイム誌やヴォーグ誌 など多くの雑誌の表紙を制作した。[ 370 ] 1969年に創刊したインタビュー誌は映画評論家として広まり、1972年にポップカルチャー雑誌となった。[ 371 ] [ 372 ]

ウォーホルはシルクスクリーンの絵画のベースとしてポラロイド写真を使用していました。これらの写真はほとんどがビッグショットカメラで撮影されました。[ 373 ]肖像画の撮影中、ウォーホルは通常、被写体の写真を何十枚も撮影し、その中から絵画の下地となる最良の写真を選びました。絵画に対するこの写真的アプローチとスナップショットの撮影方法は、芸術写真に大きな影響を与えました。ウォーホルは熱心な写真家でもあり、ポラロイドSX-70を携帯用カメラとして使用しました。[ 374 ]彼はファクトリーの訪問者、友人、有名人の写真を大量に撮影し、その多くがスタンフォード大学に収蔵されています。[ 375 ] [ 376 ]
ウォーホルはかつて、どこへ行くにも携帯型のテープレコーダーとカメラを持ち歩き、ほぼすべての発言と行動を記録していた。彼はレコーダーを「妻」と呼んでいた[ 377 ]。これらの録音の一部は、彼の文学作品の基盤となった。ウォーホルはまた、『インタビュー』誌にインタビューを録音し、同誌にポラロイド写真を定期的に掲載した。2015年には、タッシェン社から『アンディ・ウォーホル:ポラロイド 1958–1987』が出版された[ 378 ]。
.jpg/440px-The_Souper_Dress,_American_paper_dress,_1967_(cropped).jpg)
ウォーホルは「絵を飾るよりドレスを買って壁に飾る方がいいだろう?」と言ったと伝えられている。[ 204 ]ウォーホルは現代のダンディと評され、その権威は「言葉よりも存在感に支えられていた」。[ 379 ]ファッション界での彼の仕事には、デパートのウィンドウディスプレイ、ヴォーグやハーパーズ・バザーのイラストレーション、そしてモデルとしてのキャリアなどがある。[ 380 ]
1965年、ウォーホルはクープチック・フォレストのために毛皮をデザインしました。[ 381 ] 1966年、ペーパードレスの人気が高まり、ブルックリンのアブラハム&ストラウス百貨店はウォーホルを招き、マース・マニュファクチャリング社製の無地の白いペーパードレスの装飾デモンストレーションを行いました。ドレスには筆と水彩絵の具セットが付属しており、好みに合わせてカスタマイズできました。[ 103 ]イベント中、ウォーホルはニコが着ていたドレスに「FRAGILE」とシルクスクリーンで印刷し、「Dalí」とユーモラスにサインしました。また、別のドレスには大きなバナナのスクリーン印刷を施しました。どちらの作品も最終的にブルックリン美術館に寄贈されました。[ 382 ]
ウォーホルは、元ヴォーグ編集長のダイアナ・ヴリーランド、ファッションデザイナーのカール・ラガーフェルド、イヴ・サンローラン、ハルストン、ダイアン・フォン・ファステンバーグ、カルバン・クラインなど、ファッション業界の著名人と親交を深めた。[ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 380 ] 1972年、ウォーホルはコティ賞でハルストンと協力した。[ 386 ]
1997年、ニューヨークのホイットニー美術館は、アンディ・ウォーホル美術館の主催により「ウォーホル・ルック:グラマー、スタイル、ファッション」展を開催した。 [ 387 ]
キャリア初期、ウォーホルは自身の経歴、習慣、そして仕事のやり方について記者に矛盾した説明をすることが多かった。彼は報道機関を情報拡散の研究対象とみなしていたのだ。 1976年にピープル・ウィークリー誌に語ったように、「私は雑誌ごとに異なる情報を提供するのが好きでした。それはまるで、人々が情報を得る場所を追跡するようなものだったからです」[ 337 ] 。小さな矛盾を植え付けることで、彼は記事がどのように広まり、進化していくかを観察し、インタビューをペルソナ、作家性、そしてメディア行動を駆使した彼の継続的な遊びの一部へと変えていった。
ウォーホルはまた、他人に代弁してもらうことを好んでいた。[ 388 ] [ 389 ]公の場では、ますます非人間的なコミュニケーションスタイルに頼るようになり、これは自身の作品制作から距離を置きたいという衝動を反映していた。彼はしばしばぼんやりとした表情と「まあ」「えーと」「本当?」といった単調な言葉の裏に隠れ、メディアに対しては「一音節の奇人」あるいは「キートン風の白痴の天才」として振る舞うことを楽しんでいるようだった。 [ 390 ]彼は、彼の作品について知るべきことはすべて「すでに表面にある」と示唆した。[ 204 ]彼のボーイフレンドであるジェド・ジョンソンは、「彼はアーティストは作品を他人に見せるときは中立的な表情を保つべきだと考えていた。喜びや不快感を露わにするのは、やはり『陳腐』だと思っていた。私は美術館やギャラリーでの彼の展覧会のオープニングで彼を何度も見てきたが、彼は常にその方針を守っていた」と述べている。[ 391 ]
ウォーホルはゲイ解放運動以前からゲイとして生活していたが、メディアでは私生活を隠していることが多かった。1950年代、ウォーホルは美術館に同性愛的な男性ヌードの絵を提出したが、ゲイであることを公然と表現しすぎるとして拒否された。[ 392 ] [ 393 ]著書『ポピズム』の中で、ウォーホルは映画監督のエミール・デ・アントニオとの会話を回想し、当時より有名だった(しかしゲイであることを隠していた)ゲイのアーティスト、ジャスパー・ジョーンズやロバート・ラウシェンバーグに社会的に受け入れられるのに苦労したことについて語っている。デ・アントニオはウォーホルについて、「あまりにスマートすぎるので彼らは動揺する。…一流の画家はまともに見えようとするが、ウォーホルはスマートさを強調する。まるで鎧を身に着けているようだ」と説明した。[ 62 ]これに応えてウォーホルはこう言った。「私はいつもそれでとても楽しんでいた――人々の表情を見るだけで。抽象表現主義の画家たちの振る舞いや彼らが作り上げたイメージの種類を見なければ、画家が颯爽と登場するのを見て人々がどれほどショックを受けたかは分からない。私は生まれつき男っぽい男ではなかったが、その反対の極端を演じるためにわざと努力していたことを認めなければならない。」[ 394 ]
ウォーホルの同性愛が彼の作品に与えた影響については、広く研究されている。[ 393 ] 彼は、アメリカ合衆国で同性愛がひどく烙印を押され、法的にも制約されていた時代に、多くの作品や映画を通して自身のクィアなアイデンティティを表現した。 [ 393 ]ウォーホルはキャリアを通して、男性ヌードのエロティックな写真やドローイングを制作した。彼の最も有名な作品のいくつか、つまりライザ・ミネリ、ジュディ・ガーランド、エリザベス・テイラーの肖像画や、 『フェラチオ』(1964年)、『マイ・ハスラー』 (1965年)、『ロンサム・カウボーイズ』(1968年)といった映画は、ゲイのアンダーグラウンド文化を題材にしたり、セクシュアリティや欲望の複雑さを公然と探求したりしている。彼の映画の多くは、1960年代にゲイ・ポルノ劇場で初公開された。 [ 395 ]
1980年、ウォーホルはフォーラム誌で、自分はまだ童貞だと告白した。[ 396 ]元インタビュー編集者のボブ・コラセロは、おそらくこれは真実であり、彼が経験したわずかなセックスは「 (ウォーホルの言葉を借りれば)覗き見と自慰行為の混合」だっただろうと推測した。[ 397 ]しかし、この主張は、ウォーホルが1960年に性感染症であるコンジローマで入院していたという事実と矛盾する。[ 398 ]さらに、ウォーホルの友人の中には、ウォーホルがセックスをしているところを目撃し、彼が性行為について自慢しているのを聞いたという者もいる。[ 399 ]ウォーホルが片思いしていた美術デザイナーのチャールズ・リザンビーは、ウォーホルからセックスは「汚くて下品」だと言われていたと語っている。[ 400 ]「彼は私に、セックスは何度かしたことがあると言っていました。試してみたけど、あまり好きではなかったんです」とリザンビーは語った。[ 399 ]
ウォーホル自身が無性愛者だと認めていたため、彼の関係はすべてプラトニックなものだと思われていた。[ 401 ]ウォーホルのスーパースターで、ウォーホルの長年のパートナーだった双子の兄弟を持つジェイ・ジョンソンは、「彼は、のぞき見好きと無性愛者だと思われることを楽しんでいた。それが彼の神秘性だった」と述べている。[ 401 ]短期間ウォーホルの恋人だった写真家のビリー・ネームによると、「アンディにとってセックスとは、一度か二度して終わらせるというものだった。アンディにとっては愛ではなく、仲間意識だった」という。[ 402 ] [ 403 ]彼はまた、「ウォーホルの性格は非常に傷つきやすいので、無表情を装うことが防御になった」とも述べている。[ 404 ]ウォーホルは写真家のエドワード・ウォロウィッチを「最初のボーイフレンド」と呼んでいた。[ 405 ]彼は芸術家のジョン・ジョルノ、美術史家のロバート・ピンカス=ウィッテン、そして映画監督を目指していたダニー・ウィリアムズと親密な関係を持っていた。[ 406 ] [ 407 ] [ 408 ]彼の最も長続きした恋愛関係はジェド・ジョンソンとのもので、彼は彼が銃撃された後、彼を看病して健康を取り戻させた。[ 401 ]ジョンソンは彼と映画でコラボレーションし、インテリアデザイナーとして名声を博した。[ 409 ]彼らは12年間「夫婦としてベッドを共にし、家庭生活を共にした」。[ 410 ]ウォーホルの親友スチュアート・ピヴァーは「ジェドとの別れの後、彼は性生活を送っていなかった」と語っている。[ 411 ]彼の後の交際には、パラマウント・ピクチャーズの重役ジョン・グールドとファクトリーのアシスタントサム・ボルトンがいる。[ 401 ] [ 412 ]

ウォーホルは熱心なルーシ派カトリック教徒だった。彼はニューヨーク市のホームレスシェルターで、特に一年で最も忙しい時期に定期的にボランティア活動を行い、自らを信仰深い人間だと称していた。 [ 413 ] 1966年、彼の母ジュリア・ウォーホラはエスクァイア誌に対し、彼は「信仰心の篤い少年」で、毎週日曜日にセント・ポール大聖堂で午後1時のミサに参加していたと語っている。 [ 7 ]ウォーホルの教会の司祭、セント・ヴィンセント・フェラーは、ウォーホルがほぼ毎日そこに通っていたと語り、[ 413 ]聖体拝領や告解をしているところは目撃されていないものの、後ろの席に座ったり跪いたりしていたという。[ 397 ]司祭はウォーホルが人目を気にしていたのだろうと考えていた。ウォーホルは、ラテン・カトリック教会で「正統派の方法」(右から左ではなく逆から)で十字を切る姿を見られるのが気になっていたと述べている。 [ 397 ] 1980年、ウォーホルはサン・ピエトロ広場で教皇ヨハネ・パウロ2世と会見した。[ 397 ]
ウォーホルの後期作品の多くは宗教的な主題を描いており、その中には「ルネサンス絵画の細部」(1984年)と「最後の晩餐」 (1986年)という2つのシリーズが含まれる。ウォーホルは「最後の晩餐」をテーマにした約100のバリエーションを制作しており、グッゲンハイム美術館はこれを「この主題に対するほとんど強迫観念的な没入を示している」と評価した。[ 280 ]さらに、彼の死後、遺産の中に宗教的なテーマの作品群が発見された。[ 413 ]
ウォーホルの作品は、彼の礼拝所に顕著に見られる東方キリスト教の伝統の影響を顕著に受けています。 [ 413 ]ウォーホルの弟は、ウォーホルを「非常に信心深い芸術家でしたが、プライベートなものだったので、人々に知られたくなかったのです」と評しています。ウォーホルの信仰がプライベートなものであったにもかかわらず、ジョン・リチャードソンはウォーホルの追悼文の中で、ウォーホルの信仰を敬虔なものと描写しています。「私の知る限り、彼は少なくとも一度は改宗を促しました。甥の聖職者になるための学費を援助することに、彼は大きな誇りを持っていました。」[ 413 ]
2021年11月から2022年6月まで、ブルックリン美術館では「アンディ・ウォーホル:啓示」展が開催された。[ 414 ]この展覧会では、ウォーホルの作品にしばしば反映されている、彼の信仰との永続的なつながりを掘り下げた。[ 414 ]
ウォーホルは熱心な収集家で、何でも保存する「パックラット」でした。 [ 415 ] [ 416 ] 1974年にマンハッタンのスタジオを移転する際、ウォーホルはタイムカプセルの組み立てを開始しました。これは、平均800個のアイテムを収納できる610個のコンテナで構成されるモジュラー彫刻です。コンテナの大部分は標準的な段ボール箱で、大きなトランクと40個のファイルキャビネットの引き出しが付いています。[ 417 ]これには、ウォーホルが自宅で作成したタイムカプセルも含まれており、手紙、電話メッセージ、写真、母親の持ち物など、膨大な個人的な思い出の品が収められています。[ 417 ]タイムカプセルは後にアンディ・ウォーホル美術館に移されました。[ 417 ]
1974年に設立されたウォーホルのブロードウェイ・ファクトリーは、アール・デコ調の大型家具がその一部を成していた。 [ 418 ]上映室には、エドガー・ブラントがデザインした赤い革張りのブロンズ製サイドチェア12脚が一式置かれていた。[ 419 ]パネル張りの役員室には、マカッサル黒檀の突板張りの大きな楕円形のテーブルと、エミール・ジャック・リュールマンがデザインした椅子12脚が置かれていた。[ 419 ]ウォーホルによると、これらの家具の多くはもともと「中古家具」として入手されたもので、以前は映画制作の小道具として使われていたという。[ 419 ]
私が覚えている限り、父は毎日2、3時間も買い物をしていました。最初はアメリカインディアンの工芸品を買い始めました…それからアメリカーナも買い始めました。セレンディピティで見たもの全てが気に入ったからです…ティファニーのランプ、メリーゴーランドの馬、パンチ、そしてポップアートへの洞察を促した古い看板など。その後、原始的な肖像画や田舎風のペイント家具、そしてハイスタイルのペイント家具を買いました。そして1974年、ジョージアン様式のタウンハウス を購入した後、フェデラル家具へと移りました。
ウォーホルのアメリカ製品コレクションは1977年、アメリカンフォークアート美術館で開催された「アンディ・ウォーホルのフォーク&ファンク」展で展示されたが、死後までコレクションの本当の規模を知る人はほとんどいなかった。[ 421 ] [ 422 ]「アンディは農民の知恵を持っていて、もし人々(非常に裕福な人か非常に貧しい人)があなたが何か良いものを持っていることを知ったら、おそらくそれを奪おうとするだろう、というものでした。だから彼は持っているものを隠していました。それは人目に触れない消費でした」とウォーホルのパートナーであるジェド・ジョンソンは述べている。[ 423 ]ウォーホルは黒いタートルネックの下にダイヤモンドのネックレスをつけ、ベッドの天蓋の上のフェイマス・エイモスのクッキー缶に宝石を隠し、マットレスの中に札束を隠していた。[ 424 ] [ 423 ] [ 425 ]ウォーホルは車を運転しなかったが、メルセデスを所有し、後にロールスロイス・シルバーシャドウを所有していた。[ 426 ]ジョンソンはロールスロイスを購入したとき、それを美術品と交換したと言うように厳しく命じられていた。[ 427 ]
ジョンソンはコレクションを整理していたが、ウォーホルがもっと部屋が必要だと気づいたとき、ジョンソンは1974年にイースト66丁目57番地にタウンハウスを見つけた。 [ 428 ]ジョンソンは4階建てのタウンハウスを装飾し、華麗な新古典主義の時代風の部屋をいくつか作った。[ 428 ]ジョンソンと一緒に住んでいたとき、ウォーホルは買い物袋をクローゼットと最上階の収納室に保管することを約束した。[ 424 ]しかし、1980年12月にジョンソンが引っ越した後、タウンハウスはウォーホルの購入品で溢れかえった。[ 429 ]ウォーホルは1987年2月に亡くなったとき、2階の寝室と地下のキッチンを使用していた。他の部屋は、フィリピン人の家政婦だった姉妹のネーナとオーロラ・ブガリンの部屋を除いてすべて収納として使用された。[ 430 ] [ 416
晩年のウォーホルは、化学者で美術収集家のスチュアート・ピヴァールと毎日買い物に出かけていた。[ 429 ]ピヴァールは「傑作か、あるいは面白いガラクタか、何か見つけられないか」と考えていたと語っている。 [ 431 ]ピヴァールによると、ウォーホルはマディソン街に「ウォーホル・ホール」を構想していた。それは、彼が集めている彫刻コレクションを展示する美術館を併設した巨大なギフトショップだった。[ 431 ]ピヴァールは、ウォーホルを蚤の市、骨董品店、クリスティーズやサザビーズのオークション会場を巡り、社会を渡り歩く典型的な鑑識眼を持つ人物と見なしていた。[ 431 ]ウォーホルの事業部長で遺産執行人のフレッド・ヒューズも、ウォーホルの「ウォーホル・ホール」の構想を支持し、蚤の市ブースの設置を検討していたと付け加えた。[ 432 ]
ウォーホルの死後、彼の膨大なコレクションを現代の消費文化の記録としてそのまま残し、ウォーホルの家は「芸術界のグレースランド」として保存されるべきだと考える人もいた。 [ 433 ]しかし、ウォーホルの遺言には家の維持やコレクションの将来についての規定はなかった。[ 433 ] 1988年、ウォーホルのコレクションはニューヨークのサザビーズでオークションにかけられた。[ 416 ]ディーラーやコレクターは、売却された3,436ロット、合計約10,000点に魅了された。[ 434 ] 10日間のセール中に総額2,530万ドルが集まった。[ 434 ] [ 435 ]彼のコレクションには、アメリカの店の看板、コカコーラの記念品、19世紀のアメリカの家具、ジャック=エミール・リュールマン、ジャン・デュナン、ジャン=ミシェル・フランク、ピエール・ルグランによるアールデコ調の家具、メリーゴーランドの馬、ナバホ族のブランケットラグ、ジャン・ピュイフォルカの銀食器、クッキージャー175個、腕時計313個、フィエスタウェア332点が含まれていた。[ 210 ] [ 432 ] [ 424 ]遺産オークションの後、アンディ・ウォーホル財団の2人の学芸員が、タウンハウスでウォーホルの絵や版画を保管するために使用されていたファイルキャビネットの底に隠された宝石類を発見した。[ 436 ]数百個のダイヤモンド、数十個のサファイア、300カラットのエメラルド、パテック・フィリップ、ロレックス、カルティエなどのメーカーの腕時計96本を含むこのコレクションは、1988年12月にサザビーズで160万ドルで売却されました。[ 436 ] [ 437 ]
ウォーホルは芸術作品の購入を楽しみ、アントワーヌ=ルイ・バリ、アントニオ・カノーヴァ、ジャン=バティスト・カルポー、ジャン=レオン・ジェロームによる19世紀の彫刻のコレクションを所有していた。[ 431 ] [ 432 ]彼のコレクションの絵画の中には、ジョージ・ベローズの『ミス・ベンサム』(1906年)、マン・レイの『女性の絵画』(1954年)、ロイ・リキテンスタインの『笑う猫』(1961年)、『鏡』(1971年)、『帆船』(1974年)、ジャスパー・ジョーンズの『スクリーン・ピース』(1967年)、ジャン=ミシェル・バスキアの『オール・ビーフ』(1983年)などがある。[ 431 ] [ 438 ] [ 439 ]彼はまた、マルセル・デュシャン、ジョセフ・ホワイティング・ストック、サイ・トゥオンブリー、デイヴィッド・ホックニーの作品も所有していた。[ 440 ] [ 428 ] [ 441 ]ジョンソンは、ウォーホルが自分の作品を壁に掛けることを拒否し、「自分の作品を展示するのは陳腐すぎる」と言ったことを思い出した。[ 391 ]
ウォーホルはまた、1,200タイトルを超える書籍を収集しました。[ 442 ]彼のコレクションは、彼の多様な趣味と関心を反映しており、ドミニク・ダンの『The Two Mrs. Grenvilles: A Novel』、マックス・イーストマンの『Artists in Uniform』、ダイアナ・ヴリーランドの『DV』、ジャン・コクトーの『Blood of a Poet』、サルバドール・ダリの『 Hidden Faces』、および『The Dinah Shore Cookbook』などが含まれています。[ 443 ]

1991年、ウォーホルの家族とスロバキア文化省によって、スロバキアのメジラボルツェにウォーホル・ファミリー近代美術館が設立されました。1996年にアンディ・ウォーホル近代美術館に改名されました。[ 444 ]
1992年、ウォーホルの遺産管理団体は、かつての所有地であったエオセンの15エーカーの土地をザ・ネイチャー・コンサーバンシーに寄贈しました。現在、この土地はアンディ・ウォーホル保護区と呼ばれ、モントークにある2,400エーカーの保護区の一部となっています。[ 445 ]
1994年、ピッツバーグにアンディ・ウォーホル美術館が開館した。[ 446 ]この美術館には、世界最大のウォーホル作品コレクションが所蔵されている。[ 444 ]
1998年、マンハッタンのアッパー・イースト・サイドにあるウォーホルのタウンハウス(東66丁目57番地)は、彼の生誕70周年を記念して、歴史的建造物保存センターによって文化的ランドマークに指定された。[ 447 ]
2002年、米国郵政公社はウォーホルを記念した18セント切手を発行した。アリゾナ州スコッツデールのリチャード・シェーフがデザインしたこの切手は、アンディ・ウォーホル美術館で開催された式典で公開され、ウォーホルの絵画「自画像、1964年」が描かれている。[ 448 ] [ 449 ]

2005年、ピッツバーグのセブンスストリート橋は彼に敬意を表してアンディ・ウォーホル橋と改名された。[ 450 ]
パブリックアート基金の委託を受けて、アーティストのロブ・プルーイットはウォーホルのクロム彫刻を制作し、2011年3月から10月までマンハッタンのユニオンスクエアにあるブロードウェイ860番地(旧ファクトリー跡地)の外に設置された。 [ 451 ]
国際天文学連合は2012年に水星のクレーターにウォーホルの名をつけた。 [ 452 ] [ 453 ]
2013年、ウォーホル生誕85周年を記念して、アンディ・ウォーホル美術館とアースカムは、ウォーホルの墓のライブ配信である「フィグメント」という共同プロジェクトを立ち上げました。 [ 454 ] [ 455 ]
2024年、ウォーホルは死後37周年を記念して、スロバキア共和国のズザナ・チャプトヴァー大統領の要請により、「スロバキア共和国の名声を海外に広めた」功績により、駐米スロバキア共和国大使から二級白二重十字勲章を授与された。[ 456 ]
2025年、ウォーホルはピッツバーグ・ウォーク・オブ・フェイムの最初の10名の選出者に選ばれた。[ 457 ]
ウォーホルの遺言には、家族へのわずかな遺贈を除く全財産を財団設立に充てることが明記されていた。彼の所有物の規模の大きさから、サザビーズは彼の死後10日間でその遺産をオークションにかけ、2530万ドルの落札額を得た。[ 435 ] [ 458 ] 1987年、ウォーホルの遺産として、革新的な芸術表現と創造プロセスの育成、特に挑戦的で実験的な作品の支援という使命を推進するために、アンディ・ウォーホル視覚芸術財団が設立された。[ 459 ]
1995年、財団は美術作品を審査し、真贋を判断するためにアンディ・ウォーホル美術鑑定委員会を設立しました。委員会は、複数の訴訟(総額約1,000万ドル)に直面し、いずれも勝訴したものの、その後、2012年に解散しました。 [ 460 ]財団のジョエル・ワックス会長は、この決定により、財団は訴訟ではなくアーティスト支援にリソースを集中させることができたと説明しています。[ 461 ]
アーティスト・ライツ・ソサエティは、アンディ・ウォーホル視覚芸術財団の米国著作権代理人であり、ウォーホルの映画のスチール写真を除くすべてのウォーホル作品について管理しています。[ 462 ]ウォーホルの映画のスチール写真については、ピッツバーグのウォーホル美術館が米国著作権代理人を務めています。[ 463 ]さらに、アンディ・ウォーホル視覚芸術財団は、画像アーカイブに関する契約を締結しています。ウォーホルのすべてのデジタル画像はコービス社が独占的に管理しており、ウォーホルのすべてのトランスペアレンシー画像はアート・リソース社が管理しています。[ 464 ]
この財団は、米国で視覚芸術に対する最大規模の助成団体の一つである。[ 465 ] 2007年には、設立20周年を記念して、3巻からなる年次報告書を刊行した。第1巻 1987-2007年、第2巻 助成金と展覧会、第3巻 レガシープログラムである。[ 466 ] ウォーホルの作品や私物の多くは、ピッツバーグのアンディ・ウォーホル美術館に展示されており、財団は同美術館に3,000点以上の美術作品を寄贈している。[ 467 ]
この財団は、アンディ・ウォーホルの絵画と彫刻のカタログ・レゾネの編纂を担当しており、アーティストのキャリアの特定の時期を網羅した巻として出版されている。[ 468 ]このプロジェクトは、ウォーホルがまだ存命でキャリアの中盤にあった1977年、スイスの美術商トーマス・アマンによって開始された。1993年、アンディ・ウォーホル視覚芸術財団はトーマス・アマン・ファインアートと共同でカタログを作成し、2004年にはプロジェクトの全面的な管理を引き継いだ。最新第6巻は2024年に出版され、現在第7巻が準備中である。[ 469 ] [ 470 ]

ウォーホルは生前、ダイナマイト・チキン(1971年)や運転席( 1974年)やコカイン・カウボーイズ( 1979年)やトッツィー( 1982年)など多くの映画に出演している。[ 471 ] [ 472 ] [ 473 ]彼の死後、彼は映画や他のメディアで頻繁に描かれてきた。ウォーホルを演じた俳優には、ドアーズ(1991年)のクリスピン・グローヴァー、アンディ・ウォーホルを撃った(1996年)のジャレッド・ハリス、バスキア(1996年)のデヴィッド・ボウイ、ファクトリー・ガール(2006年)のガイ・ピアース、ウォッチメン(2009年)のグレッグ・トラヴィス、ビリオネア・ボーイズ・クラブ(2017年)のケーリー・エルウィスがいる。[ 474 ] [ 475 ] [ 476 ]また、マイケル・ドーハティのオペラ『ジャッキーO』 (1997年)の登場人物として出演したほか、『オースティン・パワーズ/インターナショナル・マン・オブ・ミステリー』 (1997年)のマーク・ブリンゲルソン役、『メン・イン・ブラック3』(2012年)のビル・ヘイダー役、 『ノエル・フィールディングのラグジュアリー・コメディ』 (2012年)のトム・ミーテン役、 『ウィアード/アル・ヤンコビック物語』 (2022年)のコナン・オブライエン役など、コメディやファンタジー作品にも出演している。[ 477 ] [ 478 ]
俳優のジャレッド・レトが、マイケル・デ・ルカ製作、テレンス・ウィンター脚本で、ビクター・ボックリスの著書『ウォーホル伝記』を原作とした近日公開の伝記映画『ウォーホル』でウォーホルを演じる予定だと報じられている。[ 479 ]
ウォーホルは数多くのテレビに出演し、広告にも熱心に取り組んだ。広告は、マスメディアと消費文化への自身の芸術的関与の延長であると見なしていた。彼の初期のテレビ出演は1963年で、CBSテレビの特別番組「Exhibitions: Contemporary American Painters」で、スタジオで制作に携わる現役のアメリカ人アーティストたちを特集した際に撮影された。[ 490 ] [ 491 ]
1965年、ウォーホルはミューズであるイーディ・セジウィックと共に『マーヴ・グリフィン・ショー』に出演した。インタビュー中、ウォーホルは最小限の発言で、しばしば短い身振りやささやき声で答える一方で、セジウィックはポップアートと、伝統的な芸術表現からの感情的な乖離についての自身の考えを明確に述べた。[ 492 ] [ 493 ]
ウォーホルは商品の宣伝に熱心だった。1969年には、ブラニフ・インターナショナル航空の「When You Got It – Flaunt It」キャンペーンの2本のCMに出演し、そのうち1本はヘビー級ボクサーのソニー・リストンと共演した。[ 494 ]これらのCMは、ウォーホルが公衆パフォーマンスの一形態として広告に積極的に参加するようになった始まりを示した。ウォーホルが初めて定期的な宣伝契約を結んだのは1973年、パイオニア・エレクトロニクスと契約を結んだ時だった。[ 495 ]最初のキャンペーンでは、ウォーホルが愛犬のアーチーと共に、ステレオスピーカー、ターンテーブル、テープレコーダーに囲まれ、「アンディ・ウォーホルの未完成交響曲」という見出しの下で登場した。[ 495 ]
1980年代、ウォーホルはテレビでますます目立つようになった。1981年、ウォーホルはBBCのシリーズ『Arena』で作家のウィリアム・S・バロウズとビクター・ボックリスと共に特集され、その年の後半には『サタデー・ナイト・ライブ』のセグメントを撮影した。[ 496 ] [ 497 ]同年、彼はソニー・ベータ・テープのコマーシャルに登場し、マリリンの肖像画の横でポーズをとり、「鮮やかな色と繊細な陰影」を再現するテープの能力を強調した。[ 498 ]彼は続けて1983年にTDKビデオテープ、 1985年にダイエット・コークのコマーシャルに出演した。 [ 493 ] [ 493 ] 1985年、ウォーホルは『ラブ・ボート』の第200話にゲスト出演し、架空の自分自身の役を演じ、またヴィダル・サスーンのヘアスプレーの広告を掲載した。[ 499 ] [ 69 ] 1986年に彼は投資会社ドレクセル・バーナム・ランバートの印刷広告に登場した。[ 500 ]
ウォーホルの死後、ウォーホルはテレビでジョン・キャメロン・ミッチェルによって『ビニール』(2016年)で、エヴァン・ピーターズによって『アメリカン・ホラー・ストーリー:カルト』 (2017年)で演じられた。[ 501 ] [ 502 ]
ウォーホルは、ニューウェーブ/パンクロックバンドのディーヴォやデヴィッド・ボウイに強い影響を与えた。ボウイは1971年のアルバム『ハンキー・ドリー』に「アンディ・ウォーホル」という曲を収録した。[ 503 ]ルー・リードは、ウォーホル暗殺未遂事件への反応として「アンディズ・チェスト」という曲を書いた。 [ 351 ]この曲はもともとヴェルヴェット・アンダーグラウンドによって1969年に録音されたが、リードのソロアルバム『トランスフォーマー』に1972年にバージョンが登場するまでリリースされなかった。バンドのトライアンフもアンディ・ウォーホルについて「ストレンジャー・イン・ア・ストレンジ・ランド」という曲を書いており、1984年のアルバム『サンダー・セブン』に収録されている。
ウォーホルについては多くの本が書かれている。[ 504 ] [ 505 ]友人で美術評論家のデイヴィッド・ボードンが公認のウォーホル伝記を1989 年に出版した。 [ 506 ] [ 505 ]作家のビクター・ボクリスはWarhol: The Biography (1989) を出版した。[ 507 ]回想録Holy Terror: Andy Warhol Close Up (1990) は、ウォーホルの雑誌Interviewの元編集長ボブ・コラセロが書いた。[ 508 ]文化評論家で詩人のウェイン・コステンバウムは伝記Andy Warhol (2001) を出版した。[ 509 ]美術評論家のブレイク・ゴプニックは包括的な伝記Warhol (2020)を書いた。[ 510 ] [ 511 ] [ 512
ウォーホルはミラクルマンシリーズの漫画の登場人物として登場する。[ 513 ] [ 514 ] ピアース・ハーガンがイラストを描いたニック・ベルトッツィの『Becoming Andy Warhol』は、 2016年にエイブラムス・コミックアーツから出版された。 [ 515 ] 2018年には、SelfMadeHeroがオランダのイラストレーターTypexによるグラフィックノベル『Andy: The Life and Times of Andy Warhol』を出版した。[ 516 ]
ウォーホルは2003年のビデオゲーム『シムズ: スーパースター』にスタジオタウンの写真家として登場する。 [ 517 ]ウォーホル(ジェフ・グレイスが演じる)は2022年のビデオゲーム『イモータリティ』にカメオ出演する。[ 518 ] [ 519 ]
ウォーホルは20世紀後半における最も重要なアメリカ人アーティストの一人です。
彼は現在、20世紀後半の最も重要なアーティストとして広く認められている。
60年代の美術において、ウォーホルほど高い評価を得た人物は他になく、20世紀後半の美術において、60年代ほど重要な10年間は他にない。その後のアメリカにおける美術作品の多くは、彼抜きでは考えられない。(…)
ウォーホルの両親は第一次世界大戦前夜にスロバキア北東部のルシン人が住むミコヴァ村からアメリカ合衆国へ移住した。
彼は20世紀後半における最も重要なアメリカ人アーティストの一人である。
彼は現在、20世紀後半の最も重要なアーティストとして広く認められている。
60年代の美術においてウォーホルほど高い評価を得た時代はなく、20世紀後半の美術において60年代ほど重要な10年間はなかった。アメリカ合衆国において、その後の美術作品の多くは、彼なしには考えられない。(…)
表紙:アンディ・ウォーホルの絵画。パリ、ラヴィーニュ=バスティーユ美術館所蔵。
アンディ・ウォーホル(アメリカ合衆国、1928-1987)は1976年から1987年に亡くなるまで、常にカメラを手放さなかった。ディスコ、ディナーパーティー、フリーマーケット、レスリングの試合などで写真を撮った。友人、ボーイフレンド、仕事仲間、社交界の名士、有名人、通行人など、ウォーホルの関心を惹きつけた人々は多かった。2014年にアンディ・ウォーホル視覚芸術財団から入手した13万枚に及ぶ写真の露出を含む3,600枚以上のコンタクトシートを基に、ウォーホルの日常生活を記録した写真が収められている。